Total: 2513 résultats - 0.021 secondes


Page    1  2   3   4   5   6  ...  126 





Valréascope été 2015 - 2.pdf   100%

valreascope-ete-2015-2 Juillet - Août 2015 Chapelle des Pénitents Blanc et tour Ripert – Ouverture et visite du lundi au samedi, 10h30-12h30/15h18h - Entrée Place Pie - Tarifs : 1,50€ (1€ avec le Pass Provence). Jeu-quiz « Enclavia » à la découverte du patrimoine valréassien - du lundi au samedi, 9h15-12h15 / 14h-18h. Visite de la vieille ville historique de Valréas en audioguides - Du (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/03/valreascope-ete-2015-2/

03/07/2015 www.fichier-pdf.fr



Die Balance halten_2.pdf   99%

7cmwgk6 [health & fitness] ENERGIEBILANZ UND SPORT Die Balance halten Jedem von uns ist das Prinzip klar: Nimmt man über einen längeren Zeitraum mehr Energie (über die Nahrung in Form von Kalorien) auf als der Organismus benötigt, steigt das Gewicht an. Führt man hingegen dem Körper dauerhaft weniger Energie zu als er verbraucht, nimmt man ab. Doch wodurch wird eigentlich bestimmt, was für einen selbst >zu (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2009/06/16/7cmwgk6/

16/06/2009 www.fichier-pdf.fr



manifestations 2011 - PROGRAMME.pdf   99%

manifestations-2011-programme-1 UtilisateurNom manifestation Lieu manifestation Date Horaires Descriptif manifestation MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE VELOTHON  DANSETHON  GALERIE ALBERT BRIAND  QUAI CENTRE DE VOILE ET SALLE DES fetes  RIDE O THON  RUES DE LA VILLE MUSIKATHON  SALLE DES fetes  BOUQUINADE  ECOLE DU FEU ROUGE  POINT DON  RUE DU 11 NOVEMBRE  RUGBYTHON  PARKING ECOLE DE VOILE  CONFITHON  SALLE DES fetes LE BELOTHON  SALLE DES fetes PATCHWORK  SALLE DES fetes 02/12/2011 AU 03/12/2011 DE 15:00 À 21:00  02/12/2011 DE 00:00 À 00:00  02/12/2011 DE 15:00 À 01:00  03/12/2011 DE 00:00 À 00:00  03/12/2011 DE 10:00 À 16:00  02/12/2011 03/12/2011 DE 18:00 À 21:00  DE (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2011/11/20/manifestations-2011-programme-1/

20/11/2011 www.fichier-pdf.fr



Brochure sandwich_102016_FR (1).pdf   98%

brochure-sandwich-10-2016-fr-1 PRIX VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2016 SANDWICHES, SALADES & PLATS PRÉPARÉS www.delitraiteur.com SANDWICHES SANDWICHES LES SPÉCIALITÉS Plusieurs variétés de pain possibles (*avec la baguette blanche Pains et Tradition > +0,30€) BRIE* Brie, miel, roquette & pommes BRITISH* Filet de poulet, salade d’œufs, crispy bacon, salade & tomates CAPRESE* Mozzarella, pesto, tomates & poivre CLUB POULET* Filet de poulet, gouda, salade, tomates, œuf, cornichons, mayonnaise CHÈVRE BELGE* Chèvre, pommes, roquette & (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/26/brochure-sandwich-10-2016-fr-1/

26/12/2016 www.fichier-pdf.fr



AINOC.pdf   98%

ainoc Anesthésie par inhalation à objectif de concentration K. Nouette-Gaulain Pôle d’anesthésie Réanimation CHU Bordeaux Débit de Gaz Frais et agents halogénés Des 16% 1,9 MAC Primus Zeus DGF 6l/min 0,9 MAC DGF 1l/min FET cible plus rapide avec 6 l/min Surdosages avec 6 l/min Consommation de desflurane Zeus 1 l/min Zeus 6 l/min 21,8 ±0,6 ml 105,8 ±4,3 ml* Primus 1 l/min Primus 6 l/min 20,7 ± 1,7 ml 97,0 ± 0,4 ml* → Peut-on diminuer cette consommation? Diminuer les surdosages? secondes SFIMAR 2008, Nouette-Gaulain Struys (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2011/09/12/ainoc/

12/09/2011 www.fichier-pdf.fr



Le jeune du ramadan explique au enfants.pdf   98%

le-jeune-du-ramadan-explique-au-enfants ___ Yacoub Roty Le Jeune du Ramadan explique aux enfants Yacoub Roty Le Jeune du Ramadan explique aux en/ants illustrations de Yahya Bal , $ £ p:-.. s co' ' " publie en cooperation avec l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture Edite par I'association Vivre !'[s!am en Occident Avant-propos Cet expose des regles du jeilne se rHere a l'Ecole Malikite. II est enrichi de termes arabes constamment utilises dans la pratique de l'Islam. Ces mots, inscrits en italique, sont regroupes (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/23/le-jeune-du-ramadan-explique-au-enfants/

23/06/2013 www.fichier-pdf.fr



SALONS DU LIVRE (Par date) 34 Sheet1.pdf   98%

salons-du-livre-par-date-34-sheet1 Code  Postal  -­‐  Ville NOM TYPE 01-­‐CHATILLON-­‐SUR-­‐CHALARONNE   01-­‐PEROUGES   01-­‐AMBRONAY   02-­‐ST-­‐QUENTIN   02-­‐ST-­‐QUENTIN   02-­‐MERLIEUX-­‐ET-­‐FOUQUEROLLES   03-­‐JALIGNY-­‐SUR-­‐BESBRE   03-­‐SOUVIGNY   04-­‐MANOSQUE   04-­‐LURS-­‐EN-­‐PROVENCE   04-­‐MANOSQUE   04-­‐FORCALQUIER   04-­‐VOLONNE   04-­‐LIMANS   05120-­‐L’Argentière-­‐La  Bessée   06-­‐MOULINS   06-­‐CANNES   06-­‐St  Laurent  du  Var   06-­‐BREUIL-­‐SUR-­‐ROYA   06-­‐ROQUEBRUNE-­‐CAP-­‐MARTIN   06-­‐ANTIBES-­‐JUAN-­‐LES-­‐PINS   06-­‐CAGNES-­‐SUR-­‐MER   06-­‐MOUANS-­‐SARTOUX   06-­‐THEOULE-­‐SUR-­‐MER   06-­‐ANTIBES   07-­‐LAGORCE   07-­‐VILLEVOCANCE   07-­‐SARRAS   09-­‐PAMIERS   10-­‐TROYES   11-­‐MONTOLIEU   12-­‐FIRMI   12-­‐RODEZ   12-­‐COMPEYRE   13-­‐TRETS   13-­‐LA-­‐CIOTAT   13-­‐MARSEILLE   13-­‐AUBAGNE   13-­‐ARLES   14-­‐BAYEUX   14-­‐CABOURG   14-­‐VILLERVILLE-­‐SUR-­‐MER   14-­‐CAEN   15-­‐RUYNES-­‐EN-­‐MARGERIDE   15-­‐ANTIGNAC   16-­‐BLANZAC   16-­‐Chasseneuil-­‐sur-­‐Bonnieure   16-­‐COGNAC   16-­‐RUELLE-­‐SUR-­‐TOUVRE   17-­‐CHANIERS   17-­‐VIERZON   18-­‐Bourges (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/19/salons-du-livre-par-date-34-sheet1/

19/12/2014 www.fichier-pdf.fr



Cal_Petanque_Seniors.pdf   97%

cal-petanque-seniors Secretariat2J CLOT DU FO C / CH DOT CI CLUB / VILLE N° 310 310 CI CI B DE VITROLLES B GAZEUSE RASSUEN 1 2 700 450 450 350 310 450 310 450 200 450 450 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI B DIPLOMATE ST VICTORET B AMICALE BERROISE BERRE B DE VITROLLES B SAINTE MARTIGUES B DE BEAUDINARD AUBAGNE LEI RENAIRES LA MEDE B MILLOISE LES MILLES ALPILLES B EYGUIERES B AMICALE BERROISE BERRE B VERTE BIVER GARI TRENCO TAÏEN ARLES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 450 450 500 450 310 310 450 500 450 230 310 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI LEI RENAIRES LA MEDE B DES MODESTES TRETS ALPILLES B EYGUIERES B AMICALE BERROISE BERRE B DES CANOURGUES SALON B DE VITROLLES AB D'EGUILLES BA (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2011/02/11/cal-petanque-seniors/

11/02/2011 www.fichier-pdf.fr



Fromage F.pdf   97%

fromage-f JullienFaisselle Vache, chèvre ou brebis Lait cru Lait pasteurisé France Fromage frais Fédou marque commerciale Brebis Lait cru Languedoc- Pâte molle à Roussillon croûte fleurie Forme : La faisselle est un fromage frais qui prend son nom du récipient dans lequel il s'égoutte : la faisselle Dimensions : Poids : de 250 g à 1 kg Pâte : fraiche Croûte : aucune Saveur : fraiche, acidulée, lactique Odeur : lactique Taux de M.G. : 45 % Fabrication : Il s'élabore et se nomme ainsi dans le (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/03/fromage-f/

03/07/2017 www.fichier-pdf.fr



Agenda des concerts en vendée 85 événementiel 85.pdf   97%

agenda-des-concerts-en-vendee-85-evenementiel-85 UtilisateurAGENDA CONCERTS DANCE FLOOR FESTIVALS DANSE APEROS CONCERTS SPECTACLES JAMS JEUNE PUBLIC TREMPLINS CABARETS REPAS CONCERTS CAFE CONCERTS LES BONNES ADRESSES MIX SALLES-BARS-RESTOS-CABANES EVENEMENTIEL 85 A Rechercher le post dans la page N Dates ajoutées…. Ou (M) mises à jour. AGENDA QUOI HEURE QUI ET…….. Jour JJ Mois Concert Concert Merc Merc 4 4 Mai Mai 20 19 H H 00 30 N JELLO BIAFFINE-GUS VENDETTA N DOM ET DEMESURE-CHLOE Bar la Trêve Concert Vend 6 Mai 21 H 30 N TM3 Café de la Plage La Tranche Concert Vend 6 Mai X H N CHEAP PALACE La Paloma La Faute s/mer Concert Vend 6 Mai 20 H 00 N MATJE Côte et Bistrot St Gilles Croix Concert Sam 7 Mai 20 H 45 M PORTRAITS DE JEAN-PETER ET GREG-TH DE LAPORTE Salle du Tigre Nesmy Concert Sam 7 Mai 19 H 30 N SAINO La Cabaude Les Sables Concert Sam 7 Mai 20 H 00 N LEE ROY (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/02/agenda-des-concerts-en-vendee-85-evenementiel-85/

02/05/2016 www.fichier-pdf.fr



Ricettario.pdf   96%

ricettario Dolci feste E’ ancora presto per vedere Babbo Natale scendere dal camino ma LaCucinaItaliana.it ti offre il primo regalo di Natale dell’anno, da scartare anche prima della Vigilia, navigando tra le nuove ricette di queste pagine che offrono sorprese golose. A Natale? Tutti da me! aperitivo antipasti primi piatti piatti principali panettone e dolci pane di Natale te, caffè e... decorare la tavola Essere considerato da tutti abile ai fornelli, in questi periodi (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2012/07/30/ricettario/

30/07/2012 www.fichier-pdf.fr



Bounty Hunter.pdf   95%

bounty-hunter AronaarPlate-forme : Gamecube Editeur : Ubisoft Développeur : Lucasarts Genre : Action, Tir Multijoueur : Solo uniquement Date de sortie : 07 févr. 2003 Localisation : Français Star Wars : Bounty Hunter Et oui, encore un jeu Star Wars. C'est ce que ces bestioles sont nombreuses en format vidéoludique... Cette fois-ci, pas de trucs de Jedi, pas de combats spatiaux : Bounty Hunter se centre autour du personnage de (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2013/05/17/bounty-hunter/

17/05/2013 www.fichier-pdf.fr



degradació_de_l'art.pdf   95%

degradaci-de-l-art Jorge Luis Marzo Perez1 L'era
de
la
degradació
de
l'art
i
de
la
política
cultural
a
Catalunya1
 Per
Jorge
Luis
Marzo
(2012)
 
DOMINI
PÚBLIC
 
 Índex
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pàgina
 
 1‐
Introducció
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 2‐
De
la
idea
de
cultura
que
deriva
de
la
transició
 
 
 
 3
 
 Conflicte
i
cultura
 
 
 
 
 
 
 3
 
 El
fracàs
social
del
motor
cultural
 
 
 
 
 8
 
 El
mite
de
la
societat
civil
 
 
 
 
 
 10
 3‐
De
l’imaginari
noucentista
de
la
burgesia
catalana
 
 
 
 14
 
 Ciutat
i
cultura
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 El
Noucentisme:
de
quina
estètica
estem
parlant?
 
 
 16
 
 El
recel
envers
l’art
contemporani
 
 
 
 
 17
 4‐
Del
paradigma
neoliberal
de
la
competència

 
 
 
 20
 
 Subvenció
versus
inversió
 
 
 
 
 
 21
 
 Art
i
indústria
cultural
(o
per
què
el
disseny
guanyà
la
partida
a
l’art)
 25
 
 Art
i
recerca
(o
el
segrest
del
R+D)
 
 
 
 
 27
 
 La
relació
MACBA‐la
Caixa
com
a
paradigma
dels
futurs
conflictes
 30
 5‐
Hegemonia
del
populisme
cultural
 
 
 
 
 
 34
 
 L'art
en
la
Institució
Cultura
 
 
 
 
 
 34
 
 Tot
al
museu
 
 
 
 
 
 
 
 39
 
 "La
cultura
de
fer
cultura":
Política
cultural
versus
cultura
 
 42
 
 El
segrest
administratiu

 
 
 
 
 
 43
 
 Hiperinflació
versus
realitat:
Barcelona
i
el
circuit
d'art
contemporani
 45
 
 Art
i
mitjans
 
 
 
 
 
 
 
 47
 
 Crítica
del
públic
 
 
 
 
 
 
 49
 6‐
De
la
necessària
autocrítica
del
sector
artístic
 
 
 
 53
 7‐
Una
resposta:
Declaració
de
la
Comissió
de
Cultura
de
l'AcampadaBCN‐15M

 de
la
Plaça
Catalunya
de
Barcelona
(19
de
juliol
de
2011)
 
 
 

57
 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Moltes
han
estat
les
persones
que
amb
les
seves
converses,
texts,
suggeriments
i
accions
han
fet
possible
la
 redacció
d'aquest
text.
A
la
Comissió
de
Cultura
de
l'AcampadaBCN
del
15M,
que
durant
mesos
ens
hem
reunit
al
 colomar
de
la
Plaça
Catalunya
de
Barcelona,
vaig
recollir
nombroses
propostes
i
reflexions
molt
enriquidores.
No
 diré
aquí
els
noms
dels
companys
i
companyes
que
han
participat,
en
un
moment
o
altre,
a
la
Comissió,
per
por
a
 deixar‐m'en
alguns
o
algunes
injustament.
Igualment
important
ha
estat
l'aportació
sobre
la
genealogia
de
les
 polítiques
artístiques
a
Catalunya
del
grup
de
recerca
"Sub‐Històries",
en
el
que
participo
amb
Tere
Badia,
 Guillermo
Trujillano,
Montse
Romaní
i
Octavi
Comerón.
També
cal
mencionar
el
grup
de
treball
sobre
polítiques
 culturals
format
per
Jordi
Oliveras,
Roser
Mendoza,
Rafa
Milán,
Rubén
Martínez,
Ferran
Farré
i
Marta
Ardiaca.
De
 totes
maneres,
estic
en
especial
deute
amb
l'Octavi
Comerón,
amb
qui
vaig
encetar
originalment
aquest
text.
Per
 qüestions
alienes
a
la
seva
voluntat,
no
va
poder
dedicar‐s'hi
tot
el
que
hagués
volgut.
Això
no
ha
impedit
que
hagi
 nodrit
generosament
les
idees
aquí
presents.
De
fet,
s'hi
reprodueixen
alguns
paràgrafs
sencers
de
la
seva
mà.
Li
 dedico
aquestes
pàgines.
 2 1‐
Introducció
 
 Alguna
cosa
greu
està
passant
en
el
context
de
l’art
contemporani
local.
Els
creadors
fa
temps
 que
patim
la
seva
degradació.
Des
de
diversos
àmbits,
i
especialment
per
part
d’aquells
 responsables
de
gestionar
els
recursos
públics,
o
no
s’hi
actua
o
quan
es
fa
és
per
empitjorar‐ ho,
i
sovint
sense
amagar
un
clar
menyspreu
pels
damnificats.
I
no
es
tracta
de
diners,
o
no
 principalment.
No
parlem
aquí
de
les
consequències
de
la
crisi
econòmica
o
de
les
retallades
en
 cultura
(prop
del
40%
real
durant
els
darrers
dos
anys)
tot
i
que
per
molts
aquesta
situació
 pugui
ser
ara
la
coartada
perfecta
per
fer
el
que
sempre
han
volgut
fer.
 
 Tanmateix,
els
moviments
que
estem
presenciant
en
els
darrers
mesos
han
agafat
una
nova
 dimensió.
Són
d’un
tamany
descomunal,
i
tenen
una
voluntat
totalitzadora
i
definitiva.
És
 paradigmàtic
que
les
transformacions
jurídiques
i
legislatives
que
s’estan
duent
a
terme
en
 àmbits
com
ara
l’educació,
la
sanitat,
els
programes
socials,
etc.,
vinguin
justificades
 "conjunturalment"
‐la
crisi‐
a
l’espera
de
poder
tornar
a
la
"normalitat"
un
cop
torni
la
 tranquilitat
financera
(cosa
que
poca
gent
es
creu).
En
canvi,
els
radicals
tombs
d’orientació
que
 es
proposen
a
la
cultura
(i
especialment
a
l’art
contemporani)
venen
acompanyats
d’un
discurs
 definidor
d’allò
que
ha
de
ser,
a
partir
d’ara
i
en
el
futur,
les
noves
regles
del
joc.
O
sia,
no
hi
 haurà
marxa
enrere.
 
 Damunt
la
taula
de
joc
s’hi
ha
posat
el
MNAC,
el
MACBA
‐també
el
casament
de
la
seva
 Fundació
amb
la
de
La
Caixa‐,
la
Virreina,
la
Capella,
el
CCCB,
el
Santa
Mònica,
el
Canòdrom,
 Fàbra
i
Coats...
tot
el
teixit
públic
de
l’art
contemporani
de
la
ciutat.
Tal
com
ens
venen
repetint
 amb
insistència,
l’obsessió
dels
actuals
responsables
de
les
polítiques
culturals
és
l’ordenació
i
 la
racionalització
de
tot
el
mapa
artístic
local.
Han
agafat
l’esquadra
i
el
cartabó
per
dissenyar‐ nos
un
entorn
on
tot
encaixi
en
un
harmònic
recorregut
traçat
des
de
dalt.
El
conseller
 Mascarell
es
va
referir
l’any
2011
a
la
necessitat
d’aplicar
"jardineria
científica
cultural"
a
la
 política
artística.
Un
jardí
d’aparença
perfecta
amb
matolls
pulcrament
retallats,
cap
bri
d’herba
 fora
de
lloc
–qualsevol
element
estrany
o
inoportú
ha
de
ser
arrencat–,
jocs
de
perspectives
 3 òptiques
i
jerarquies
ben
definides,
mentre
se’ns
guia
per
camins
que
hauran
d’orbitar
al
 voltant
d’un
únic
i
majestuós
centre:
el
MACBA.

 
 És
evident,
però,
que
no
és
així
com
sorgeix
la
cultura
en
general
ni
l'art
en
particular.
La
mirada
 d’aquesta
reestructuració
no
està
posada
en
potenciar
el
teixit
creatiu
ni
en
facilitar
que
hi
 creixi
allò
inesperat,
sinó
en
un
consum
cultural
dirigit
al
consens
i
entès
com
entreteniment
de
 turistes
o
passejada
familiar
de
cap
de
setmana.
En
el
terreny
professional,
la
càrrega
de
la
 responsabilitat
l’han
fet
recaure
en
un
parell
d’informes
(un
del
Consell
de
Cultura
de
 l’Ajuntament
i
un
altre
del
propi
MACBA).
Cap
debat
que
incorporés
els
creadors
i
els
diferents
 agents
del
sector
artístic
–dels
qui
en
realitat
es
desconfia
profundament,
quan
no
es
 menyspreen–,
ni
cap
reflexió
de
fons
que
impliqués
una
veritable
revisió
crítica
del
nostre
 passat,
de
les
responsabilitats
que
es
deriven
de
l’actual
estat
de
les
coses,

o
que
busqués
una
 prospecció
de
futur.

 
 L’objectiu
d’aquest
article
és
obrir
públicament
aquest
debat.
I
per
fer‐ho,
ens
anirà
bé
 introduir
l’anàlisi
d’algunes
de
les
causes
que
ens
han
portat
on
som.
 

 2‐
De
la
idea
de
cultura
que
deriva
de
la
transició
 
 Conflicte
i
cultura
 

 Quina
interpretació
es
va
fer
del
fet
cultural
un
cop
acabada
la
dictadura?
És
important
aturar‐ nos
en
aquest
punt,
perque
il.lumina
prou
bé
el
procés
i
evolució
del
neoliberalisme
cultural
 català.

 
 Durant
el
franquisme,
la
cultura
patí
un
doble
ús,
però
sota
una
mateixa
lectura
funcionalista.
 D’una
banda,
les
elits
del
règim
(també
catalanes)
van
esgrimir
una
visió
relativament
 integracionista
de
la
cultura
com
a
via
alternativa
a
la
política.
En
la
normalitat
cultural,
era
més
 fàcil
camuflar
l’excepcionalitat
política
del
règim
i
constatar
que
el
consens
era
assolible
fora
 4 dels
conflictes
polítics
i
socials.
La
cultura
havia
de
ser
doncs
un
activador
de
denominadors
 comuns
i
un
reflex
de
la
tesi
principal
del
règim:
el
benestar
és
més
important
que
la
llibertat.
 Per
tant,
es
tractava
de
definir
la
cultura
per
la
seva
capacitat
de
desactivar
conflictes,
o
en
tot
 cas,
per
la
seva
naturalesa
endogàmica,
la
qual
feia
possible
que
el
conflicte
quedés
enmarcat
 en
el
producte
cultural
i
que
no
permeés
en
l’àmbit
social.
És
així
com
cal
entendre
l’aparició
de
 les
avantguardes
artístiques
al
bell
mig
del
sistema
polític
de
la
dictadura.
Val
a
dir,
tot
i
amb
 això,
que
els
esforços
d’aquestes
elits
no
van
reiixir
del
tot,
atès
que
una
bona
part
de
les
 pràctiques
socials
i
culturals
estaven
encaminades
a
qüestionar
directament
la
situació
 sociopolítica
i
l’administració
que
es
feia
de
la
memòria
recent.
Tanmateix,
aquesta
 circumstància
no
treu
la
importància
d’aquest
discurs
al
sí
de
l’aparat
institucional,
que,
per
 raons
que
tot
seguit
exposem,
va
filtrar‐se
un
cop
acabada
la
dictadura.
 
 D’altrabanda,
la
cultura
fou
brandida
com
l’estendard
de
la
resistència
antifranquista.
Gràcies
a
 la
cultura
es
va
poder
mantenir
viva
la
flama
de
la
llibertat
i
el
somni
de
la
recuperació
de
les
 llibertats
civils
(i
també
nacionals,
en
el
cas
de
Catalunya).
Però
aquesta
"funció"
social
i
política
 de
la
cultura
comportava
una
contaminació
ideològica
de
les
arts
que
era
profundament
 contrària
a
l’òptica
promoguda
per
les
elits
culturals
catalanes,
sempre
anhelants
d’una
visió
 nacional
unificada,
d’una
cultura
al
servei
d’uns
valors
comuns,
sovint
patriòtics,
la
pluralitat
 dels
quals
no
entressin
en
conflicte.

 
 Aquesta
qüestió
va
sorgir
ràpidament
a
finals
dels
anys
setanta,
però
no
així
la
seva
formulació:
 si
les
arts
representen
la
llibertat,
per
què
ningú
no
es
va
demanar
sobre
llurs
funcions
en
un
 nou
marc
de
llibertats?
La
garantia
institucional
oferta
a
principis
de
la
dècada
de
1980
a
 Espanya
i
a
Catalunya,
en
el
sentit
de
donar
cobertura
perque
l’art
es
produeixi
"en
llibertat",
 ha
vingut
acompanyada
d’un
rebuig
a
pensar
en
la
funció
que
tenen
les
pràctiques
culturals
en
 una
democràcia,
la
qual
cosa
no
ha
provocat
res
més
que
una
política
garantista,
no
socialment
 discursiva.
Això
ha
creat
un
monstre,
que
no
és
altre
que
la
implementació
de
la
política
cultural
 com
a
substitut
de
la
cultura:
la
derivació
del
necessari
conflicte
que
genera
la
pràctica
cultural
 cap
al
consens
imposat
‐sempre
inflacionari‐
que
determina
la
política
cultural.
Una
política
que
 5 admet
un
sol
tipus
de
complexitat,
la
que
s’escau
al
seu
propi
mètode.
En
aquesta
derivació
 tortuosa
es
va
amagar
un
recorregut
neoliberal
que
garantia
la
despolitització
de
les
pràctiques
 artístiques
i
culturals
en
favor
d’una
marca
de
gestió
i
productivitat
administrativa,
que
es
venia
 amanida
culturalment.
La
política
cultural
va
servir
per
mantenir
la
"marca"
per
damunt
de
les
 realitats
socials
on
les
pràctiques
culturals
es
generen.
Un
art
que
es
manté
explorant
les
 tensions
contemporànies
és
incòmode
i
produeix
desconfiança
a
les
administracions.
Aquestes
 celebren
l’art,
però
no
les
fonts
de
les
que
brolla.
 
 Un
cop
arribada
la
democràcia,
la
cultura
va
passar
a
representar
‐novament‐
un
mena
de
lloc
 de
trobada,
on
la
política
trobés
les
seves
formes
referencials
i
on
activar
nous
valors
de
 ciutadania.
Al
principi
dels
anys
80,
la
classe
política
nacional
va
fer
nombroses
manifestacions
 respecte
al
principi
rector
que
la
cultura
havia
de
representar:
la
cultura
havia
de
suposar
un
 canal
de
vertebració
de
la
ciutadania
en
la
nova
etapa
democràtica
que
s’obria.
A
Catalunya,
 tant
dreta
como
esquerra
manifestaren
obertament
que
la
cultura
‐més
aviat,
determinades
 polítiques
culturals‐
era
el
lloc
idoni
per
superar
les
tensions
ideològiques
i
de
classe
que
havien
 marcat
la
història
recent.
La
cultura
havia
de
ser
el
repositori
on
articular
una
comunió.
Es
van
 fer
decenes
de
museus
i
es
van
patrocinar
nombroses
institucions
culturals.
A
Catalunya,
a
 diferència
de
la
resta
de
l’estat,
l’expressió
"fer
cultura"
va
adoptar
un
altre
terme,
però
amb
 els
mateixos
propòsits:
"fer
país".
L’expressió
encunyada
pels
més
alts
dirigents
polítics
 proposava
que
gràcies
a
una
barreja
de
mecenatge
públic
i
privat
les
tensions
identitàries
 sempre
presents
al
país
podien
desfer‐se
gràcies
a
una
construcció
cultural
col.lectiva
que
 subratllés
la
idiosincràsia
nacional
i
la
projectés
tant
dins
como
fora
del
territori.
 

 Així
doncs,
la
cultura
esdevenia
el
pal
de
paller
de
la
cohesió
social
i
la
participació
ciudatana
en
 un
nou
sistema
de
valors.
En
aquells
dies,
l’art,
la
literatura,
el
cinema,
la
música
o
el
teatre,
 eran
percebuts
com
actius
democràtics
durant
la
llarga
quaresma
del
franquisme.
Res
millor,
 doncs,
que
la
cultura
per
canalitzar
els
impulsos
d’una
societat
ja
democràtica.
Per
tant,
la
 cultura
venia
a
substituir
la
política
com
a
lloc
de
trobada.
La
política
estava
massa
contaminada
 de
conflicte:
la
política
amagava
massa
perversions
especialment
quan
la
transició
de
la
 6 dictadura
a
la
democràcia
s’havia
fet
mitjançant
transaccions,
de
vegades
fosques.
La
cultura,
 pel
contrari,
estava
molt
més
neta
de
culpes
i
ombres.
La
cultura
quedava
exempta
de
política.
 El
president
Pujol
ho
expressà
diàfanament:
"La
cultura
ha
de
servir
per
reconstruir
Catalunya,
 no
pas
per
fer
política".
El
president
reconeixia
a
principis
dels
anys
80
que
l’imaginari
cultural
 era
propietat
de
l’esquerra,
i
conseqüentment,
la
cultura
havia
de
servir
de
pont
per
trobar
 formes
d’entesa.
El
1984
va
encarregar
al
Conseller
Joan
Rigol
que
establís
algún
mecanisme
de
 trobada.
El
resultat
va
ser
el
Patronat
d’Investigació
Social
(PIS)
i
el
Consell
Assessor
de
la
 Cultura,
tot
plegat
anomenat
"Pacte
Cultural".

 
 El
"Pacte
Cultural"
era
la
constatació
que
l’art
i
la
cultura
havien
de
ser
els
motors
de
la
nova
 democràcia
i
de
l’urbanisme
social
barceloní.
Es
reconeixia
la
importància
de
la
cultura
com
a
 plataforma
de
diàleg
amb
la
intenció
d’aglutinar
transversalment
els
creadors
més
enllà
de
les
 posicions
polítiques
de
partit;
i
de
l’altre
amb
els
plans
urbanístics
municipals
al
Raval,
destinats
 a
ordenar
socialment
el
territori.
El
fracàs
d’ambdues
polítiques
a
l’hora
d’aconseguir
els
seus
 objectius
és
revelador
de
com
es
va
teixir
aquest
període
històric
en
el
nostre
àmbit,
i
va
acabar
 essent
determinant
per
a
abandonar
la
idea
de
posar
l’art
i
la
cultura
com
a
motor
de
canvi
 social.
Del
trencament
del
Pacte
Cultural
(motivat
per
les
tensions
polítiques
que
van
produir‐se
 amb
el
cas
Banca
Catalana)
en
va
quedar
una
percepció,
per
part
dels
sectors
conservadors
al
 govern,
de
que
la
cultura
i
l’art
contemporanis
estarien
sempre
a
la
trinxera
contrària,
 provocant
un
replegament
a
les
concepcions
culturals
més
tradicionalistes.

 
 D’altrabanda,
l’esquerra
catalana
havia
plantat
les
seves
arrels
en
la
idea
que
la
ciutat
és
la
 cultura,
en
una
actitud
il∙lustrada
que
representa
la
culminació
del
paternalisme
abocat
a
 l’obrerisme
decimonònic
(paternalisme
no
tan
llunyà
al
noucentisme
conservador,
com
ara
 veurem
linies
més
avall).
La
ciutat
havia
de
ser
el
lloc
on
aconseguir
un
sentiment
de
classe,
on
 disciplinar
incipients
burgesies
i
expressar‐les
gràcies
a
una
nova
educació,
també
de
caire
 estètic.
La
pròpia
idea
de
ciutat
il.lustrada,
on
l’ordre
comú
parla
de
la
seva
capacitat
de
 consensuar,
ha
amagat
el
conflicte
on
sempre
neixen
les
pràctiques
socioculturals.
A
més,
per
 7 part
de
l’esquerra
més
marcadament
marxista,
l’art
contemporani
sempre
ha
estat
mirat
amb
 suspicàcia,
amb
una
actitud
populista
i,
de
vegades,
profundament
reaccionària.
 
 El
resultat
de
tot
plegat
és
que
aquells
discursos
ens
han
situat,
d’entrada,
davant
d’un
binomi
 gairebé
insalvable.
Se’ns
proposava
que
l’art
s’havia
de
constituir
com
un
terreny
de
benestar,
 desconflictuat,
com
un
dispositiu
sensible
que
donés
caliu,
que
arropés
la
gent,
que
funcionés
 com
a
paliatiu
de
les
tensions
pròpies
de
la
societat
política
moderna:
un
art
que
proposés
un
 espai
de
comfort:
pintures,
escultures,
pel.lícules,
que
oferissin
oasis
escapistes
de
sensibilitat.
 
 Davant
d’aquesta
proposta,
no
hi
havia
lloc
pel
conflicte:
no
hi
havia
cap
interès
d’obrir
les
 portes
o
a
reconèixer
pràctiques
culturals
que,
en
comptes
d’oferir
alternatives
d’escalfor,
 exploréssin
per
què
fa
fred,
quines
són
les
raons
de
fons
per
les
quals
ens
cal
susbtituir
les
 preguntes
per
les
respostes:
unes
práctiques
artístiques
que
questionessin
la
lògica
de
la
 realitat
abans
que
dissimular‐la:
unes
pràctiques
polítiques,
en
definitiva,
capaces
de
capbussar‐ se
criticament
en
les
relacions
de
producció,
distribució,
formació
i
exhibició
de
les
obres
d’art.
 

 L’existència
d’aquestes
dues
maneres
de
concebre
la
pràctica
artística
no
ens
ha
d’amagar
que,
 a
la
pràctica,
hi
ha
un
abisme
en
la
forma
que
tenen
d’entendre‐les
les
polítiques
culturals.
 Només
s’ha
parat
atenció
en
la
primera,
i
s’ha
arraconat
la
segona,
precisament
per
la
seva
 capacitat
de
crear
conflicte
i
dissensió.
Paradoxalment,
la
política
cultural
celebra
les
icones
 culturals
del
passat
com
a
patrimoni
nacional.
Figures
com
Miró,
Gaudí,
Dalí,
Tàpies
o
Picasso
 són
canòniques
perque
van
ser
capaces
d’impulsar
la
complexitat,
d’introduir
el
conflicte
allà
on
 havia
consens.
En
canvi,
aquesta
mateixa
exploració
del
conflicte
ha
esdevingut
oblit,
i
fins
i
tot
 menyspreu,
en
les
polítiques
culturals
actuals.
O
encara
pitjor,
les
pràctiques
de
conflicte
han
 estat
absorbides
tot
desactivant
els
seus
motors
impulsors,
i
segrestant
les
preguntes
 apropiades
en
favor
d’unes
respostes
que
ja
es
tenen
prefixades.
 
 No
és
d’estranyar
doncs
que
de
l’art
i
la
cultura
com
a
exploració
del
conflicte
o
com
a
motor
 social
en
quedi
ben
poc
en
els
actuals
discursos
institucionals
vinguin
d’on
vinguin,
i
que
de
la
 8 polarització
entre
una
idea
tradicionalista
de
l’art
promoguda
des
dels
sectors
conservadors
i
 una
altra
de
l’esquerra
il∙lustrada
que
desconfia
de
l’art
acusant‐lo
d’expressió
elitista
de
la
 cultura,
n’hagi
sorgit
bona
part
de
l’actual
desconfiança
social
vers
l’art
contemporani.
I
d’aquí
 que,
per
a
molts,
només
en
quedi
ara
com
a
forma
de
reconeixement
la
seva
funció
de
motor
 econòmic
o
marca
d’identitat.
 
 El
fracàs
social
del
motor
cultural
 
 La
idea
de
cultura
que
tenien
els
polítics
que
van
gestionar
la
transició
era
que
aquesta
 generaria
ciutadans
millor
preparats
per
administrar
un
nou
ordre
democràtic
i
el
nou
escenari
 autonòmic.
Mitjançant
la
cultura,
es
millorarien
els
nivells
d’educació,
igualtat,
participació
i
 responsabilitat
social
dels
catalans.
Hom
accediria
a
un
coneixement
global
de
la
informació
i
 unes
eines
d’expressió
que
havien
estat
segrestades
durant
quaranta
anys.
A
més,
gràcies
a
 l’accés
a
la
cultura,
els
catalans
farien
seu
el
llegat
històric
més
important,
la
llengua.
 
 Tanmateix,
els
resultats
no
han
estat
els
desitjats.
Els
nivells
tècnics
d’educació
són
els
més
 baixos
d’Europa;
la
igualtat
no
ha
vingut
de
la
mà
de
producció
artística,
sotmesa
a
una
 constant
precarietat
i
a
la
marcada
desigualtat
de
gènere;
la
participació
ciutadana
en
la
 construcció
dels
models
culturals
públics
és
nul.la
(ja
no
diguem
l’accés
dels
creadors
a
 mecanismes
oberts
de
producció
i
experimentació);
la
responsabilitat
social
comunitaria
no
ha
 vingut
per
l’àmbit
cultural
sino
per
les
lluites
diàries
de
molts
individus
i
col.lectius
en
diferents
 contextos
socials.
 
 No
tenim
"millors
ciutadans",
al
menys
en
el
sentit
en
que
així
es
definien
els
objectius
d’aquells
 primers
anys
de
democràcia.
La
fita
d’aconseguir
una
ciutadania
participant
i
generadora
de
 política
s’ha
revelat
una
quimera.
El
que
sí
que
hi
ha
és
una
ciutadania
que
ha
entès
el
missatge
 de
fons
que
se’ls
oferia:
la
cultura
com
a
benestar
i
liberalitat,
pero
despolititzada.
Aquesta
és
 una
herència
tant
de
la
transició,
d’esquerres
i
dretes,
com
del
propi
franquisme.
La
industria
 cultural
ha
esdevingut
un
factor
fonamental
en
la
transformació
dels
imaginaris
i
de
les
 9 representacions
socials,
però
no
ha
contribuit
a
perfilar
una
ciutadania
participant
i
motivada,
 sino
tan
sol
a
convertir‐la
en
un
simple
consumidor
cultural,
que,
al
capdavall,
legitimi
amb
la
 seva
presència
l’autèntica
cultura
que
els
polítics
entenien:
la
política
cultural.
D’aquesta
forma,
 el
valor
de
la
cultura
va
produir
una
extraordinària
comunió
d’interessos
privats
i
polítics,
el
 resultat
de
la
qual
és
confondre
allò
públic
amb
la
gestió
dels
recursos
i
imaginaris
públics,
 alhora
que
provoca
una
profunda
interiorització
social
de
que
la
cultura
és
només
aquella
que
 ha
estat
autoritzada
des
de
la
política
cultural.
 
 Per
un
altre
costat,
el
nou
estat
de
les
autonomies,
amb
la
immediata
cessió
de
la
competència
 de
cultura,
suposà
la
percepció
de
que
es
podia
desmuntar
un
model
cultural
centralista
 imposat
des
de
fora
a
fí
de
substituir‐lo
per
un
nou
model
que
aplegués
tant
els
valors
de
la
 societat
civil
catalana
(la
burgesia)
com
les
expectatives
d’un
política
nacional
catalana.
El
 resultat
d’aquest
"relat"
és
doble.
D’una
banda,
és
evident
que
algunes
de
les
polítiques
com
 ara
la
lingüistica
eren
necessàries
després
de
dècades
d’afebliment
de
l’espai
públic
de
la
 llengua.
Però,
ensems,
també
va
suposar
desterrar
nombroses
pràctiques
socials
i
culturals
de
 la
política
cultural
pública,
senzillament
perque
no
quadraven
amb
el
relat
prefixat.
En
el
 reconeixement
de
la
llengua
com
a
motor
cultural
del
país,
es
va
produir
l’arraconament
d’allò
 social
davant
del
fet
cultural.
Tot
allò
que
es
trobava
fora
de
la
qüestió
linguística
‐i
ja
veurem
 més
endavant,
que
amb
això
no
parlem
només
de
la
llengua
com
d’un
imaginari
linguístic
de
les
 formes
expressives
en
general‐
era
sospitós
de
conflicte
i
rebia
molt
sovint
l’atenció
del
 Departament
de
Benestar
Social
o
de
Presidència,
no
del
de
Cultura.
 
 L’assumpció
que
les
pràctiques
creatives
socials
no
eren
ben
bé
pràctiques
culturals
venia
a
dir
 que
la
cultura
era
un
producte
que
ja
venia
"tancat"
i
que
no
es
contemplava
una
cultura
 dinàmica
i
en
constant
procés
exploratiu.
L’error
d’aquesta
premissa
és
reconegut
 implícitament
en
el
propi
"Pacte
Cultural",
en
admetre
la
idea
d’un
territori
cultural
que
no
és
 present
al
relat
institucional.
Reconeixement
que
tampoc
mai
va
venir
acompanyat
de
gaires
 gestos
de
canvi.
 
 10 És
precisament
aquest
"menyspreu"
cap
a
l’articulació
social
de
la
cultura,
en
clara
oposició
al
 valor
productiu
(tant
en
clau
nacional
com
mercantil)
de
la
cultura
administrada
i
autoritzada
 institucionalment
on
podem
fixar
algunes
de
les
arrels
de
l’actual
discurs
neoliberal
i
 mercadotècnic
de
la
política
pública.
Allò
"social"
és
considerat
com
un
llast
que
ha
de
ser
 cobert
mitjançant
la
subvenció
paternalista
(el
necessari
fons
perdut),
mentre
que
allò
"cultural
 és
definit
amb
el
terme
d’inversió,
per
tal
de
mantenir
el
prestigi
d’una
cosa
viva
que
 "produeix".
 
 Quan
el
conseller
Mascarell
diu
que
"hem
d’acabar
amb
la
subvenció
i
impulsar
la
inversió"
està
 fent
un
exercici
de
prestidigitació,
perque
presenta
la
subvenció
cultural
com
una
despesa
 gairebé
asocial,
mentre
que
les
subvencions
(multimilionàries)
als
fabricants
de
cotxes,
de
 rentadores,
de
bancs,
etc.,
es
presenten
com
a
inversió
"social",
amb
l’objectiu
d’evitar
més
 atur
i
desindustrialització.
Dir
que
el
rescat
d’un
banc
és
més
social
que
el
rescat
de
la
cultura,
 ofegada
per
poderosos
enemics
que
es
preuen
de
no
llegir
mai
un
llibre
‐com
l’actual
president
 del
govern
espanyol‐,
només
pot
interpretar‐se
pel
cinisme
del
qual
el
neoliberalisme
actual
fa
 gala
pública.
 
 El
mite
de
la
societat
civil
 
 Com
hem
dit,
per
a
la
dreta
catalana
de
la
dècada
dels
vuitanta,
la
cultura
‐incloent
l’art
 contemporani‐
representava
el
vehicle
que
duia
cap
a
la
vertebració
de
la
nació
política.
Les
 idees
difoses
des
de
la
primera
Conselleria
de
Cultura
de
la
Generalitat,
digirida
pel
noucentista
 Max
Cahner,
venien
d’unes
persones
procedents
d’empreses
culturals
privades,
especialment
 editorials,
molt
vinculades
a
la
linguística,
la
història
i
les
humanitats.
Es
tractava
d’encomanar
 l’esperit
de
la
"societat
civil",
que
havia
mantingut
el
caliu
del
país,
més
o
menys
soterradament
 en
el
temps
del
franquisme.

 
 L’art,
per
l’imaginari
d’aquests
dirigents,
havia
estat
sempre
vora
del
foc,
atiant
les
brases
 durant
la
llarga
nit.
A
finals
dels
setanta,
d’alguna
manera
el
paper
de
l’art
esdevingué
 11 exemplar,
heroic,
en
la
mesura
que
simbolitzava
el
lligam
entre
el
sector
creatiu
i
la
preservació
 de
la
identitat
nacional
en
temps
dificils.
I
certament
els
temps
eren
dificils,
però
també
molt
 tèrbols.
De
la
mateixa
forma
que
el
franquisme
feia
l’ull
gros
quan
veia
que
els
"seus"
artistes
 d’avantguarda
es
manifestaven
a
favor
de
Catalunya
o
d’Euskadi,
els
polítics
catalans
de
finals
 del
franquisme
i
en
democràcia,
també
han
girat
la
cara
davant
dels
indicis
col.laboracionistes
 d’alguns
dels
seus
artistes
nacionals,
de
les
seves
principals
icones
estètiques.
Amb
això
 coincideixen
tots:
un
art
i
un
artista
per
damunt
dels
conflictes,
donant
escalfor.
 
 Durant
les
darreres
dècades,
un
dels
gran
mites
del
relat
cultural
a
Catalunya
és
la
vinculació
de
 la
"societat
civil"
amb
la
cultura.
Amb
aquest
objectiu
s’han
constituit
mil
maneres
d’ajuntar
 interessos
privats
i
públics:
patrocinis,
fundacions,
etc.
En
principi,
tot
faria
indicar
que
es
tracta
 de
patrocinis
privats
cap
al
sector
públic.
Però,
és
realment
així?
Fins
a
quin
punt
la
societat
civil
 es
realment
civil?
Amb
la
pornografia
en
que
les
crisis
mostren
les
coses,
darrerament
hom
pot
 constatar
l’estat
de
total
precarietat
en
queda
el
teixit
de
l’art,
fins
i
tot
l’aparentment
privat,
 com
revela
l’enorme
dependència
de
nombroses
institucions
privades
de
l’art
i
la
cultura
dels
 fons
públics.
De
què
parlaven
quan
deien
"societat
civil"?
D’unes
institucions
privades,
lligades
 a
considerables
fortunes,
que
eren
sostingudes
amb
capital
públic?
 
 Una
de
les
coses
que
el
Pujolisme
tingué
clar
és
que
calia
substituir
l’imaginari
procedent
de
 l’estat
espanyol.
Hi
va
oposar
el
terme
"societat
civil".
Pujol
mateix
va
proclamar
clar
i
català
el
 seu
menyspreu
al
Ministerio
de
Cultura.
Amb
això
pensava
desfer‐se
del
llast
de
l’administració
 central,
tot
manifestant
l’existència
d’un
teixit
financer
i
cultural
capaç
de
tirar
per
ell
mateix
 tota
una
política
cultural,
sense
ministeris,
al
deixant
de
la
vella
utopia
noucentista.
En
el
fons,
 el
que
realment
amagava
la
retòrica
de
la
"societat
civil"
era
la
constitució
d’un
relat
sobre
la
 fortalesa
de
la
burgesia.

 
 S’han
omplert
la
boca
amb
el
terme.
L’han
utilitzat
sempre
que
han
volgut
per
a
justificar
la
 suposada
arrel
"civilista"
de
la
burgesia
catalana,
que
sense
la
presència
d’un
estat,
ha
estat
 capaç
de
mantenir
a
flotació
les
essències
culturals
en
el
marc
de
la
noció
de
"país
petit,
cultura
 12 gran".
Però
tot
era
un
miratge.
"La
societat
civil",
és
a
dir,
el
conjunt
de
burgesos
amb
 interessos
culturals,
va
acabar
jugant
un
paper
determinant
en
l’encarcarament
del
teixit
 artístic
en
cooptar
la
relacions
entre
les
administracions
públiques
i
el
món
social
només
pel
seu
 propi
benefici.
La
hipocresia
que
s’en
deriva
és
notable,
per
què
on
són
els
impulsos
d’aquesta
 burgesia?
on
es
troben?
No
ha
estat
capaç
de
fer
una
fira
d’art
contemporani
a
Barcelona
(pel
 simple
fet
de
que
temien
que
el
ministerial
ARCO
els
dongués
l’esquena).
El
món
de
les
galeries
 no
és
gens
potent
i
sempre
frisa
per
les
subvencions
públiques
d’última
hora.
Cal
acceptar
que
 no
som
una
potència
en
col.leccionistes
particulars
‐‐ni
s’ha
fet
res
per
generar‐los,
més
aviat
al
 contrari,
doncs
en
la
devaluació
de
la
imatge
social
de
l’art
contemporàni
hi
ha
contribuit
 tothom,
des
de
mitjans
de
comunicació
a
alts
responsables
polítics‐,
ni
tampoc
hi
ha
 col.leccions
de
multinacionals.
Aquí,
el
que
interessa
és
un
art
d’entreteniment
festiu,
la
 celebració
complaent
que
genera
externalitats:
marca
d’identitat
nacional
i
consum
turístic.
La
 burgesia
artística
catalana
sempre
ha
estat
mancada
d’imaginació
per
pensar
com
potenciar
 conjuntament
des
de
les
institucions
i
iniciatives
independents
alternatives
un
funcionament
 econòmic
del
sistema
artístic
que
està
‐o
hauria
d’estar‐
en
procés
de
revisió.
 
 Un
discurs
de
l’art
basat
en
un
impuls
burgès
que
no
existeix,
crea
una
bombolla
que
només
pot
 sostenir‐se
administrativament.
L’absència
de
nuclis
burgesos
de
suport
a
les
arts
ha
facilitat
 que
la
pugna
entre
els
diferents
models
de
política
cultural
(el
garantisme
republicà
francés
i
la
 iniciativa
privada
anglosaxona)
hagi
estat
estèril.
Només
existeix
l’estat,
camuflat
en
institucions
 privades
para‐públiques.
A
més,
les
marques
més
representatives
de
una
societat
civil
artística
 han
estat,
gairebé
exclussivament,
les
col.leccions
d’art:
la
col.lecció
Riera,
la
col.lecció
Tous,
la
 col.lecció
de
la
Fundació
"la
Caixa",
la
col.lecció
de
la
Fundació
MACBA
o
la
col.lecció
Suñol.
 Totes
elles
han
tingut
sempre
un
dificil
encaix
a
les
estructures
públiques.
Les
col.leccions
Riera,
 MACBA
o
"la
Caixa"
s’han
vertebrat
amb
relacions
poc
clares
amb
les
administracions
 públiques,
precisament
per
l’obsessió
del
sistema
en
visualitzar
aquesta
suposada
societat
civil.
 El
fet
que
la
col.lecció
del
MACBA
pertanyi
a
una
entitat
privada
com
la
Fundació
del
museu,
 però
que
estigui
mantinguda
amb
diners
públics,
diu
molt
de
l’enterbolida
interpretació
del
 mecenatge.
 13 
 Els
orígens
del
MACBA
cal
situar‐los
als
anys
seixanta
quan
un
grup
de
burgesos,
coordinats
pel
 crític
Alexandre
Cirici,
van
imaginar‐se
un
museu
d’art
contemporani
català.
Per
dificultats
amb
 el
suport
oficial
i
amb
els
propis
artistes
que
havien
d’exposar‐hi
obra,
el
projecte
no
va
reeixir.
 Ja
als
anys
vuitanta,
i
en
el
context
dels
plans
urbanístics
a
Ciutat
Vella,
va
sorgir
la
possibilitat
 de
rescatar
la
idea.
Per
Convergència
i
Unió
el
projecte
havia
de
representar
el
mirall
nacional
 d’unes
essències
actualitzades,
malgrat
això
de
l’art
contemporani
els
era
del
tot
aliè
(com
 confirmà
el
mateix
president
Pujol).
Pels
socialistes,
un
pas
més
en
la
consecució
de
la
marca
de
 la
ciutat
i
una
via
de
transformació
social
i
urbana
en
un
barri
icònic
definit
per
la
seva
 degradació.
Però
tant
uns
com
altres
estaven
decidits
a
que
el
museu
servís
d’aparador
per
 visibilitzar
la
fortalesa
del
joint‐venture
entre
burgesos
i
polítics.
El
personatge
cabdal
de
tota
 l’operació
va
ser
l’empresari
Leopoldo
Rodés,
qui
gràcies
a
les
seves
óptimes
relacions
tant
amb
 l’alcalde
Maragall
com
amb
la
burgesia
convergent,
als
seus
lligams
amb
els
boards
de
 determinats
museus
internacionals
i
al
fet
de
que
fos
l’encarregat
de
difondre
la
bona
nova
 olímpica
arreu
del
món
tot
captant
inversions,
va
esdevenir
l’articulador
de
la
vella
quimera
 civil.
El
resultat
va
ser
que
el
MACBA
es
constituí
com
a
estendard
del
somiat
paper
de
la
 societat
civil
a
la
vida
cultural
catalana.

 
 Com
s’articula
la
relació
entre
la
Fundació
i
el
museu?
Tot
i
que
ampliarem
la
nostra
reflexió
al
 capítol
4,
apuntem
ara
ràpidament
que
la
Fundació,
formada
per
un
grup
d’inversors,
 empresaris
i
capitalistes,
compren
amb
els
seus
diners
les
obres
que
conformen
la
seva
 col.lecció,
que
no
és
altra
que
la
col.lecció
que
mostra
el
propi
museu.
La
propietat
d’aquesta
 col.lecció
és,
per
tant,
privada.
El
museu,
públic,
només
en
fa
un
usdefruit.
Si
demà
la
Fundació
 decidís
partir
peres
amb
el
museu,
podrien
dur‐se
la
col.lecció
on
volguessin.
Les
ombres
que
 provoca
aquesta
situació
són
grans.
La
Fundació
fa
un
ús
de
la
marca
pública
MACBA
per
tal
de
 refermar
la
seva
pròpia
posició,
privada.
El
valor
afegit
que
pot
assolir
la
col.lecció
prové
del
 museu
públic,
que
és
qui
la
gestiona.
Els
costos
de
manteniment,
conservació,
 emmagatzematge
i
exposició
corresponen
al
museu.
Fins
ara,
quan
hom
demana
fins
a
quin
 punt
la
col.lecció
respon
als
interessos
de
la
fundació
o
a
arguments
professionals
artístics,
 14 tothom
corre
a
assenyalar
la
independència
de
criteris
per
part
dels
tècnics
que
suggereixen
les
 peces
a
adquirir.
En
canvi,
ningú
no
gosa
comentar
que
va
ser
la
pròpia
Fundació
qui
va
fer
 possible
el
comiat
d’un
dels
directors
del
museu,
Miquel
Molins,
precisament
per
haver
afavorit
 la
relació
amb
una
altra
col.lecció
"privada"
de
la
ciutat,
la
de
la
Fundació
"la
Caixa"
(de
la
qual
 cosa,
en
parlarem
més
endavant).
Potser
tampoc
sap
la
gent
que
quan
un
altre
director,
 Manuel
Borja‐Villel,
va
plantejar
la
possibilitat
de
crear
una
col.lecció
pròpia
del
museu,
de
 caràcter
públic,
a
banda
de
la
col.lecció
de
la
Fundació,
gairebé
es
destapa
la
caixa
dels
trons.
 
 Els
darrers
moviments
en
la
programació
del
museu
i
les
recents
pressions
de
la
Fundació
per
 treure
profit
de
la
precarietat
del
sistema
museístic
proposant
l’expansionisme
cap
a
altres
 centres
veïns
públics
(com
ara
el
CCCB,
el
FAD,
etc.),
no
pas
per
promoure
l’art
contemporani,
 sino
per
fer
més
rendible
la
seva
pròpia
inversió,
la
col.lecció,
són
indicadors
fiables
de
que
 revifa
la
vella
esperança
de
la
societat
civil
de
"tallar
el
bacallà"
a
costa
no
de
la
col.laboració
 institucional
sino
de
l’aprofitament
de
l’estructura
pública.
Al
quart
capítol
en
donarem
més
 detalls.
Però,
és
aquest
el
model
que
hem
d’esperar
en
el
futur
immediat?
¿un
procés
que
posa
 al
servei
dels
interessos
privats
unes
infrastructures
públiques
que
ara
estan
mancades
de
 diners
i
de
legitimitat
social?
¿Serà
que
el
delit
de
la
burgesia
per
dissenyar
el
seu
propi
model
 administratiu
públic,
que
convingui
als
seus
interessos,
ha
assolit
massa
crítica
amb
la
plena
 connivència
d’uns
polítics,
la
pitjor
por
dels
quals
és
la
visió
dels
museus
en
runes?

 
 3‐
De
l’imaginari
noucentista
de
la
burgesia
catalana
 
 El
Conseller
de
Cultura
del
govern
català,
Ferran
Mascarell,
reclamava
no
fa
gaire
la
tradició
 noucentista
‐"deucentista"
la
va
anomenar‐
com
a
model
d’expansió
cultural
del
país.
Res
de
 nou.
Ja
sabem
que
la
cosa
vé
de
lluny
i
que
es
tracta
del
relat
clàssic
del
liberalisme
 conservador.
El
deucentisme
‐deia‐
és
la
continuació
del
noucentisme
en
el
moment
en
que
 aquest
ha
assolit
les
seves
fites,
cent
anys
després,
acabant
la
ciutat.
El
deucentisme
és
la
 "jardineria
científica"
un
cop
acabat
el
parc.
 
 15 És
interessant
que
Mascarell
es
faci
hereu
del
noucentisme
en
nom
del
tancament
del
somni
 cultural
de
la
burgesia
decimonònica.
La
ciutat
finalment
ha
quedat
enllestida,
emmarcada,
 acabada.
Amb
la
construcció
del
"barri"
del
Fòrum
(que
Mascarell
en
persona
va
impulsar)
la
 ciutat
de
Barcelona
pinta
definitivament
el
paísatge
un
cop
imaginat
fa
un
segle.
¿Cal
 interpretar
d’aquestes
afirmacions
que
tot
el
que
s’ha
fet
a
la
ciutat
al
llarg
d’aquest
temps
ha
 estat
mogut
per
un
projecte
utòpic
burgès
que
finalment
ha
estat
assolit?
Evidentment
que
no:
 les
circumstàncies
sempre
són
molt
més
casuals
que
causals.
Tanmateix,
les
seves
paraules
 indiquen
l’alçada
i
dimensió
del
mite
noucentista
en
el
relat
de
l’art
i
la
cultura
catalanes.
Per
 què
la
ciutat
i
els
equipaments
urbans
són
tan
essencials
en
el
relat
liberal
català?
I
quin
paper
 hi
han
tingut
les
arts?
 
 Ciutat
i
cultura
 
 El
noucentisme
és
el
resultat
del
salt
de
la
burgesia
cap
a
a
ciutat,
cap
a
la
"ciutadania",
durant
 la
segona
part
del
segle
XIX.
La
construcció
de
l’Eixample
suposà
la
conversió
sobtada
de
 l’imaginari
objectualista
dels
comerciants
en
un
llenguatge
de
ductilitat
i
liquiditat
propi
del
 capital
global.
La
nova
ciutat
oferia
la
oportunitat
de
mitificar
la
vida
urbana
en
clau
de
nació,
i
 oferir‐la
com
a
símbol
de
civilitat
i
catalanitat.
La
ciutat
era
considerada
generadora
de
cultura.
 Aquest
mite
recorrerà
el
pensament
urbà
català
durant
les
dècades,
sent
el
cas
que
el
conseller
 Mascarell
n’és
un
dels
seus
redactors
més
preclars.
El
Fòrum
2004
era
pel
conseller
"un
 exemple
de
constitució
de
noves
maneres
de
viure".
A
la
façana
de
l’Institut
de
Cultura
de
 Barcelona,
hi
figurà
durant
anys
l’eslògan:
"La
cultura
de
fer
cultura".
 

 La
ciutat
es
defineix
en
una
clau
cultural
preexistent
a
les
realitats
socials
que
la
fan
possible.
 Aquesta
clau
no
és
altre
que
el
"sentiment
nacional",
omplert
d’història,
de
llengua
i
de
 mortificació.
Davant
la
"impossibilitat
nacional",
la
cultura
serviria
de
paliatiu,
personificat
en
la
 ciutat.
El
noucentisme
vol
dir
exactament
això.
Cal
construir
els
palaus
urbans
de
la
cultura
 nacional
per
dotar
al
país
d’una
pell
que
la
protegeixi
del
conflicte,
de
la
tensió.
Tot,
tant
en
 nom
del
"poble
català"
com
de
la
"societat
civil"
‐la
civilitat
burgesa
que
va
finançar
la
pròpia
 16 ciutat‐.
Poques
vegades
en
nom
del
"poble"
a
seques.
Es
va
legitimar
l’imaginari
nacional
 noucentista
gràcies
a
la
ciutat,
perque
aquesta
era
oferta
en
un
discurs
paternalista
que
parlava
 de
desconflictuar,
cosa
que
sempre
sona
bé.
Cultura,
ciutat,
consens.
 

 La
societat
civil
pregonada
pels
noucentistes
es
la
dels
barcelonins
de
pasta
que
han
fet
de
la
 cultura
una
religió.
La
majoria
de
les
macrooperacions
urbanes
a
Barcelona
han
vingut
sempre
 de
la
mà
d’algún
esdeveniment
internacional:
1888,
1929,
1992,
2004.
Les
fortunes
que
se
 n’han
fet
són
proporcionals
a
la
magnitud
del
discurs
cultural
dedicat
a
embolcallar
el
producte.
 Urbanisme
entés
com
"urbanitat
nacional"
que
deixa
extramurs
‐fora
del
jardí‐
tot
allò
que
no
 és
considerat
cultural
i
que
passa
a
ser
"social",
el
nom
del
conflicte.
 
 Així
les
coses,
ens
trobem
que
aquesta
lectura
del
fet
urbà
comportà
un
sil.logisme
mot
 definidor
a
l’hora
de
pensar
l’estructura
pública
de
les
arts
a
Barcelona:
Si
la
ciutat
fa
cultura,
 els
museus
faran
ciutadans.
Els
continents
són
el
que
fan
de
catalitzadors
de
la
cultura.
És
en
 aquest
sentit,
que
la
classe
política
catalana
posterior
a
la
transició
ha
viscut
en
la
reivindicació
 d’un
esperit
noucentista
altament
idealitzat.
Aquest
moviment
de
principis
de
segle
XX
és
vist
 com
un
moment
gloriós
de
reconstrucció
nacional
‐urbana‐
portat
a
terme
a
través
de
la
cultura
 conjuntament
per
les
institucions
polítiques
i
la
societat
civil
en
una
actitud
de
consens.
 
 El
Noucentisme:
de
quina
estètica
estem
parlant?
 
 Però
quina
estètica
comporta
el
noucentisme?
El
noucentisme
és
un
moviment
que
ignora
i
 s’autoexclou
del
debat
entre
la
eufòria
imaginativa
del
modernisme
‐o
Art
Noveau‐
i
la
 modernitat
racionalista
de
Loos,
replegant‐se
en
un
classicisme
idealitzat
i
tancat
en
la
recerca
 d’una
identitat
igualment
idealitzada:
un
moviment,
per
tant,
no
només
conservador
sinó
 obertament
reaccionari.
El
noucentisme,
si
per
alguna
cosa
és
pot
definir
estèticament,
és
pel
 manifest
menyspreu
a
formes
artístiques
que
no
s’escaiguin
amb
un
model
cultural
carrincló,
 romàntic
i
que
dongui
escalfor
nacional.
D’aquí
deriva
bona
part
de
la
desconfiança
amb
les
 formes
crítiques
i
conflictives
de
l’art
contemporani,
que
podem
veure
avui
amb
tanta
cruesa.
 17 En
el
seu
Glossari
de
la
primera
dècada
del
segle
XX,
Eugeni
d’Ors
definia
el
caràcter
del
 noucentisme
i
el
descrivia
afirmant:
"L'acció
civilista
en
què
tenim
posats
el
coll
i
el
cor
és
 essencialment
inseparable
d'una
estètica
clàssica
[...]
En
això
s'expressa
la
caracterisació
 principal
d'una
raça,
mai
con
ara
tan
nombrosa
i
activa".

 
 ¿Cal
obviar
que
en
aquells
moments
una
part
important
de
la
cultura
i
la
burgesia
europees
 estan
explorant
els
camins
de
la
modernitat
i
l’avantguarda?
Cal
amagar
que
Josep
Maria
Folch
i
 Torres
és
d’un
racisme
que
espanta?
Que
els
artistes
Josep
Clarà
i
Frederic
Marès
eren
 franquistes?
¿Cal
oblidar
que
d’Ors
va
acabar
equiparant
noucentisme
i
feixisme
a
la
Bienal
de
 Venècia
de
1938,
que
abraçà
obertament
l’"Alzamiento
Nacional",
i
que
va
fer‐se
càrrec
de
la
 Jefatura
Nacional
de
Bellas
Artes?
 
 I
aquí
podríem
fer
algunes
preguntes:
¿és
combinable
aquesta
recuperació
de
l’esperit
 noucentista
–refractari
a
les
avantguardes,
d’ordre
institucionalitzador
i
de
gust
decimonònic‐
 amb,
per
exemple,
la
línia
de
treball
que
ha
desenvolupat
el
MACBA
i
que
li
ha
valgut
el
 reconeixement
internacional
del
que
presumeix?
No
és,
en
realitat,
un
pressupòsit
obertament
 contradictori?
Quin
és
el
noucentisme
que
es
reivindica,
quan
sabem
que
no
va
produir
res
 rellevant
en
l’àmbit
artístic?
No
és,
aquesta
institucionalitzció
deucentista,
una
fórmula
 completament
desertitzadora
de
la
cultura,
tot
i
construir‐se
amb
una
retòrica
de
la
seva
 defensa?
 
 El
recel
envers
l’art
contemporani
 
 La
dreta
catalana
sempre
ha
recelat
de
la
modernitat
artística,
amb
les
seves
referències
a
 l’internacionalisme
i
a
la
reflexió
crítica
sobre
la
identitat.
De
fet,
l’art
no
és,
ni
de
bon
troç,
el
 principal
imaginari
dels
burgesos
catalans.
A
la
burgesia
barcelonina
no
l’interessa
l’art.
No
en
 col.lecciona.
A
les
cases
dels
burgesos
de
l’Eixample
no
hi
trobareu
obres
contemporànies.
Els
 interessa,
sobre
tot,
l’arquitectura,
l’urbanisme
i
les
arts
aplicades,
els
terrenys
de
la
quimera
 noucentista.
A
Barcelona,
s’admira
i
fan
seva
l’arquitectura
moderna,
però
no
l’art.
Als
edificis,
 18 hi
ha
un
sentit
d’identitat
de
país
que
no
troben
a
l’art.
A
l’arquitectura,
a
l’urbanisme,
a
la
 literatura,
al
cinema,
al
teatre,
a
la
industria
editorial,
a
la
moda,
a
la
música,
al
disseny
 identifiquen
llurs
imaginaris.
Però
no
a
l’art.
Per
què?
Com
vingué
a
dir
el
president
Pujol,
no
es
 pot
saber
mai
si
un
quadre
tot
negre
és
català
o
no.
Per
això,
la
burgesia
del
país
només
compra
 obres
contemporànies
si
tenen
mots
escrits
en
català.
 
 Paradoxalment,
als
primers
anys
de
la
nova
Generalitat
després
de
la
dictadura,
bona
part
dels
 esforços
per
articular
una
política
cultural
catalanista
va
passar
per
actuacions
als
àmbits
 editorials,
del
disseny,
del
cinema,
de
la
música,
del
teatre,
fins
i
tot
de
l’arquitectura.
Però,
en
 canvi,
no
va
ser
possible
la
seva
aplicació
en
l’entorn
de
les
arts
plàstiques.
Mentre,
als
anys
 vuitanta,
alguns
governs
autonòmics
van
potenciar
com
a
marca
identitaria
i
comercial
la
"nova
 escultura
basca",
la
"nova
escultura
valenciana",
l’"atlantismo"
gallec
o
la
"nueva
figuración"
 madrilenya,
el
govern
català
no
va
trobar
la
forma
de
convertir
cap
conjuntura
artística
en
 quelcom
de
"rendible"
com
a
logo.
D’entrada
perque
les
marques
del
passat
ja
estaven
fetes
i
 funcionaven
a
tota
màquina
(Gaudí,
Picasso,
Dalí,
Miró,
Tàpies).
També
perque
no
sabien
com
 catalanitzar
determinades
pràctiques:
què
fer
amb
el
conceptual,
poc
amant
del
nacionalisme
i
 molt
sospitós
d’esquerranisme?
com
vendre
una
pintura
contemporània
practicada
per
artistes
 no
catalans
que
vivien
a
Barcelona?
com
col.locar
l’insulsa
pintura
dels
seixanta
i
setanta
en
un
 moment
de
recerca
d’una
nova
imatge
de
país?
com
gestionar
que
un
enorme
nombre
 d’artistes
catalans
visquessin
a
l’estranger,
a
París,
a
Nova
York?

 
 L’aposta
per
l’art
contemporani
a
Barcelona
va
patir
del
recel
d’uns
polítics
que
no
sabien
com
 encaixar
en
el
seu
model
de
país
unes
pràctiques
que,
en
general,
no
estaven
gaire
pendents
 dels
problemes
del
catalanisme.
L’Ajuntament
socialista
va
adonar‐se
ràpidament
d’això
i
s’en
 va
dur
l’aigua
al
riu.
La
catalanitat
fou
subsituida
per
la
internacionalitat.
L’art
havia
d’estar
al
 servei
de
la
ciutat
en
tant
en
quant
aquesta
era
la
veritable
metàfora
del
país.
L’art
com
a
 marca
de
la
política
cultural,
no
com
a
mirall
directe
de
la
nació.
L’urbanització
de
l’art
a
 Barcelona,
va
servir
també,
finalment,
perque
CiU
entengués
les
aventatges
de
la
sol.lució
 socialista,
perque
responia
bé
als
objectius
de
crear
infrastructures
que
donessin
la
imatge
 19 apropiada
d’una
gran
capital
catalana.
Tanmateix,
en
sumar‐se
a
aquesta
interpretació,
la
dreta
 no
cancel.lava
de
cap
de
les
maneres
les
seves
sospites
envers
l’art
contemporani.
Només
 n’assumia
una
actitud
tàctica.
Serà
en
aquest
estira‐i‐arronsa
on
es
definirà
en
pocs
anys
el
 relat
que
la
política
cultural
farà
del
paper
de
les
arts
visuals.
 
 La
burgesia
liberal
sempre
havia
somiat
amb
un
museu
que
aplegués
la
història
de
l’art
català:
 un
lloc
on
construir
el
relat
artístic
de
la
nació,
on
constatar
les
progressives
actualitzacions
de
 les
essències.
El
MACBA
havia
de
representar
originalment
això.
Pel
nacionalisme
de
CiU,
el
 museu
havia
de
començar
en
Rusiñol
i
acabar,
com
a
molt,
en
Barceló.
Havia
de
representar
 una
genealogia
clara
i
diàfana,
orientada
sobre
els
principis
assenyalats
per
Alexandre
Cirici
i
 altres
liberals
als
anys
seixanta.
Però
no
va
ser
possible.
En
primer
lloc,
com
fer
un
museu
dels
 grans
artistes
catalans,
quan
cadascú
d’ells
ja
en
té
el
seu
de
propi?
Picasso,
Miró,
Dalí,
Tàpies…
 I
en
segon
lloc,
va
guanyar
l’orientació
internacionalista
del
PSC,
amb
Maragall,
Subirós,
 Mascarell
i
Rodés
tot
seguint
els
cursos
accelerats
de
focs
d’artifici
oferts
per
"directors‐ estrella"
com
en
Jean‐Louis
Froment,
en
aquells
dies
el
cap
rutilant
del
CAPC
de
Burdeus.
 
 Les
tensions
larvades
en
la
consecució
d’aquest
"museu‐casa
gran"
de
l’art
català
ha
acabant
 produint
un
renovat
rebuig
envers
una
complicitat
amb
l’art
contemporani,
precisament
pel
 handicap
que
suposa
a
l’hora
de
traçar
una
linia
argumental
catalanista.
L’art
contemporani
es
 veu
per
la
dreta
com
el
responsable
de
no
tenir
el
gran
Museu
d’Art
Modern
de
Catalunya.
El
 MACBA
va
neixer
amb
una
tensió
interna
que
marcarà
el
seu
estatus.
Pels
socialistes
de
 Barcelona,
havia
de
ser
un
museu
posmodern,
internacional
i
dins
de
la
xarxa
global
d’aquest
 tipus
de
centres,
icònics
a
un
gran
nombre
de
metròpolis
europees.
La
forta
aposta
de
 l’Ajuntament
socialista,
i
els
vincles
internacionals
creats
gràcies
a
la
burgesia
que
li
va
fer
 costat
durant
el
periode
de
transformació
urbana
preolímpica
els
va
fer
guanyadors.
La
ferida
 que
això
provocà
entre
els
nacionalistes
va
ser
profunda
i
ha
subratllat,
encara
més,
el
seu
 tradicional
menyspreu
a
les
lectures
més
contemporànies
de
l’art.
Els
atacs
actuals
a
la
 independència
del
MACBA
i
les
pressions
per
desfer
les
arestes
crítiques
que
poguessin
 romandre
als
programes
del
museu
indiquen
que
l’aliança
entre
els
interessos
privats
i
els
 20 interessos
nacionalistes
poden
canviar
el
signe
del
museu
tal
i
com
es
va
configurar
en
el
temps.
 Pot
ser
l’oportunitat
‐donada
la
magnitud
de
l’icone
que
representa
el
MACBA‐

que
uns
i
altres
 esperaven
d’acabar
amb
un
imaginari
artístic
independent,
que
per
les
diverses
raons
aquí
 exposades
sempre
havia
estat
una
enotjosa
molèstia.
 
 4‐
Del
paradigma
neoliberal
de
la
competència

 
 D’aquest
imaginari
de
recuperació
de
maridatge
entre
administracions
i
societat
civil
amb
 interessos
compartits
d’ordre
econòmic
i
nacional,
procedeix
la
idea
de
voler
veure
l’art
com
a
 part
de
la
"indústria
cultural".

 
 En
el
redactat
de
l"Avantprojecte
de
Llei
de
Simplificació,
Agilitat
i
Reestructuració
 Administrativa
i
de
Promoció
de
l’Activitat
Econòmica"
(2011),
proposat
per
Convergència
i
 Unió
al
Parlament,
conegut
amb
el
nom
de
les
Lleis
"Omnibus",
es
declara
que
"s’entén
per
 empreses
culturals
les
persones
físiques
o
jurídiques
dedicades
a
la
producció,
la
distribució
o
la
 comercialització
de
productes
cuturals
incorporats
a
qualsevol
suport,
i
també
les
dedicades
a
 la
producció,
la
distribució
o
la
comercialització
d’espectacles
en
viu.
S’inclouen
dins
d’aquest
 concepte
les
persones
físiques
que
exerceixen
una
activitat
econòmica
de
creació
artística
o
 cultural".
 
 També
l’Ajuntament
de
Barcelona,
en
el
seu
Plà
d’Acció
Municipal
de
Cultura
(2012),
parla
de
la
 cultura
en
termes
d’"agents
econòmics"
i
de
"centres
de
coneixement";
apunta
la
necessitat
de
 transformar
la
"cultura
de
la
despesa
en
una
cultura
dels
resultats",
amb
la
finalitat
d’"alliberar
 recursos
culturals
per
altres
programes
prioritaris";
"garantir
la
productivitat
en
tots
els
nivells
 de
l’organització
cultural";
"promoure
actuacions
en
els
diferents
àmbits
de
la
cultura
que
 treballin
en
continguts
creatius
per
consolidar
les
indústries
creatives
com
a
motor
del
progrés
 econòmic
i
social".
 
 21 L’obscenitat
d’aquestes
idees
sobre
la
cultura
cal
veure‐la
no
només
en
el
fet
de
que
estiguin
 escrites
negre
sobre
blanc
en
documents
legislatius
‐resultat
de
la
comoditat
que
dona
que
cap
 grup
parlamentari
s’hi
hagi
oposat
i
de
l’aval
que
les
polítiques
de
retallades
aporten‐
sino
per
 la
justificació
que
es
fa
en
nom
del
"progrés
econòmic
i
social".
Que
puguin
atrevir‐se
a
passar
 pel
parlament
aquestes
nocions
i
que
siguin
aprovades
només
es
pot
entendre
perque
hi
ha
en
 marxa,
potser
per
primera
vegada
des
de
la
transició
política
espanyola,
una
veritable
revolució
 conservadora,
que
s’ha
implicat
de
plè
en
la
construcció
d’un
relat
determinat
per
a
apropiar‐se
 determinats
conceptes,
termes
i
significats.
Un
procés
anàlog
al
que
la
dreta
dels
Estats
Units
i
 de
la
Gran
Bretanya
va
fer
a
partir
dels
anys
vuitanta.
 
 Aquests
textos
governamentals
proposen
que
els
artistes
passin
a
ser
considerats
"empreses
o
 indústries
culturals",
fins
i
tot
a
títol
individual,
per
la
qual
cosa
es
fàcil
deduir
que
tan
sols
 aquells
creadors
que
siguin
capaços
de
produir
obres
comercialitzables
rebran
finançament
 públic.
Pocs
dies
després
de
la
publicació
de
l’"Avantprojecte",
el
conseller
Mascarell
 manifestava
a
la
ràdio:
"Volem
acabar
amb
la
subvenció
i
impulsar
la
inversió",
fent
al.lusió
a
 que
les
subvencions
les
entén
com
a
"fons
perdut"
i
les
inversions
com
a
formes
de
 productivitat
econòmica.
 
 Subvenció
versus
inversió
 
 Certament,
el
debat
entre
la
inversió
i
la
subvenció
vé
de
lluny.
Ambdós
termes
reflecteixen,
 depenent
de
la
interpretació,
cavalls
de
batalla
sobre
com
comprendre
la
relació
entre
allò
 públic
i
la
cultura.
És
en
la
intepretació
d’aquesta
terminologia
on
podrem
esbrinar
els
"fangs
 ideològics".
La
subvenció
vé
tradicionalment
definida
entre
dues
acepciones
distintes:
la
 francesa
i
la
nord‐americana.
La
primera
assenyala
una
voluntat
de
l’estat
en
garantir
les
 pràctiques
culturals
en
el
marc
d’una
certa
noció
de
cobertura
social
derivada
de
les
polítiques
 keynesianes
posteriors
a
la
Segona
Guerra
Mundial.
Alhora,
també
reprodueix
l’interés
 "nacional"
a
proporcionar
els
mitjans
pel
manteniment
de
l’expressió
de
les
herències
culturals.
 
 22 La
segona,
desenvolupada
principalment
als
Estats
Units,
proposa
la
subvenció
com
una
forma
 d’impulsar
la
producció
d’iniciativa
privada
i
civil
en
l’àmbit
cultural,
la
qual,
depenent
de
la
 capacitat
per
a
assolir
massa
crítica
per
ella
mateixa,
sigui
capaç
de
constituir‐se
en
bé
comú,
en
 un
pol
de
connectivitat
ciutadana.
 
 Les
dues
acepcions
han
recorregut
els
debats
culturals
a
Catalunya,
sempre
en
relació
al
 recurrent
paper
de
la
societat
civil
esgrimit
per
dretes
i
esquerres,
que
com
hem
vist,
ha
estat
 més
aviat
minso.
Les
subvencions
han
estat
interpretades
sota
una
paraigua
singular.
no
podien
 carregar‐se
les
subvencions
a
aquesta
gent
inútil
anomenats
"artistes"
perque,
aleshores,
era
 dificilment
justificable
l’enorme
quantitat
de
diners
disponible
per
a
les
elits
culturals
catalanes,
 o
sia,
la
societat
civil,
marca
tradicional
del
país.
La
inversió,
per
la
seva
banda,
ha
estat
 fomentada
en
clau
de
creació
d’indústries
culturals,
bé,
d’una
curiosa
interpretació
de
les
 indústries
culturals:
empreses
que
operen
gràcies
als
contractes
públics
que
reben:
pel.lícules,
 obres
de
teatre
i
dansa,
que
ja
tenen
ja
assegurada
llur
participació
als
programes
de
les
 institucions
públiques.
Així
doncs,
en
realitat,
es
tracta
d’indústries
culturals
parapúbliques,
no
 tant
per
la
seva
propietat
sinó
per
la
condició
de
la
seva
operativitat.
 
 Doncs
bé,
ara,
arribada
la
crisi,
es
planteja
un
canvi
radical
de
"paradigma".
Podriem
sostenir
 còmodament
que
estem
davant
de
la
fí
del
model
francès
i
d’un
cert
triomf
del
nord‐americà,
 però
ens
quedariem
a
mitjes.
L’absència
de
diners
a
la
caixa
pública
evidentement
suposa
 l’adopció
de
discursos
justificadors
de
nous
criteris
de
distribució
de
recursos,
dels
que,
 naturalment,
tots
sabem
qui
en
sortirà
malparat
i
qui
beneficiat:
la
subvenció
passa
simplement
 a
associar‐se
als
vestigis
d’una
pràctica
artística
gremialista,
incapaç
de
connectar‐se
amb
la
 ciutadania,
obsoleta
en
els
seus
criteris
funcionals:
a
la
inversió,
pel
contrari,
hom
li
concedeix
 el
benefici
del
"benefici",
la
capacitat
d’explorar
els
terrenys
d’allò
veritablement
"modern",
 d’allò
que
està
al
dia,
dels
vincles
amb
les
noves
indústries
tecnològiques
de
l’espectacle,
 sempre
envoltades
d’un
públic
entusiasta.
 
 23 La
inversió
(indústria
cultural)
passa
a
denominar‐se
R+D
en
detriment
de
la
subvenció
(art),
 subvertint
profundament
el
paper
d’aquest
mateix
R+D
propi
de
la
creació
contemporània
i
de
 la
seva
capacitat
‐ara
injustament
arraconada‐
per
tal
de
definir
imaginaris
col.lectius,
que
al
 capdavall,
són
el
que
utilitzen
les
elits
per
posar‐se
medalles
i
generar
marques.
La
inversió
 s’ofereix
en
detriment
d’una
visió,
potencialment
possible,
també
inversionista
de
l’art,
donant
 suport
a
processos
de
recerca
de
llarga
durada,
no
exclussivament
centrats
en
objectes
o
 exposicions.
 
 En
aquesta
direcció
cal
interpretar
les
paraules
neoliberals
de
Ferràn
Mascarell
a
una
reunió
 amb
alguns
representants
d’entitats
culturals
catalanes,
amoïnades
davant
del
nou
gir
general.
 Va
dir:
"Sou
conservadors.
Impediu
el
creixement
i
la
transformació
del
sistema
cultural".
Ell
 representa
la
"modernització"
i
la
"liberalització"
del
discurs
cultural.
 
 Aquest
nou
disseny
cultural,
organitzat
de
manera
piramidal
i
amb
verticalitat
descendent
a
 partir
dels
grans
centres
institucionals,
exclou
un
flux
horitzontal
o
ascendent.
Exclou
també,
 per
tant,
la
possibilitat
d’un
art
crític.
De
manera
molt
semblant
al
model
neoliberal
thatcherià
 que
va
marcar
el
funcionament
del
sistema
artístic
dels
vuitanta
i
noranta,
aquesta
estructura
 en
forma
d’embut
està
concebuda
per
estimular
la
competència
entre
els
artistes.
Uns
artistes
 individualitzats
que
hauran
d’entrar
en
una
competició
entre
ells
per
poder
encaixar
en
un
marc
 de
reconeixement
únic,
ben
definit
i
no
qüestionable.
Tot
el
contrari
del
que
ara
tindria
sentit
 com
a
aposta:
interrogar
i
explorar
els
marcs
de
cooperació
–d’allò
comú,
entre
allò
públic
i
allò
 privat‐
i
de
vincle
social
de
la
pràctica
artística,
articulant
multiples
sectors
no
predefinits,
i
 connectant
comunitats
diverses
d’artistes.
 
 Assimilar
el
concepte
d’artista/creador
a
una
empresa
cultural
és
assimilar
la
creació
a
 l’entreteniment.
Es
desactivar
la
capacitat
crítica,
qüestionadora,
emancipadora,
de
recerca
i
 innovació
consubstancial
a
l’activitat
creadora
i
artística.
La
concepció
neoliberal
que
inspira
 l’"Avantprojecte"
abandona
la
viabilitat
de
la
producció
artística
al
mandat
dels
mercats,
a
la
 24 seva
capacitat
per
absorbir
la
producció
cultural
i
convertir‐la
en
mera
mercaderia
banal,
en
un
 èxit
comercial.
 
 La
indústria
cultural,
tal
i
com
està
formulada
per
aquesta
visió
ultraliberal,
només
està
 interessada
en
l’engreixament
dels
vasos
comunicants
entre
espectacle,
consum
i
marca,
 deixant
de
banda
qualsevol
noció
d’exploració
crítica
del
territori
social
i
polític.
Condemnar
 l’artista
a
ser
mera
pedrera
de
les
activitats
de
la
marca
política
i
comercial,
vol
dir
abandonar
el
 territori
de
la
imaginació
i
suplantar‐lo
pel
de
la
fantasia,
entenent
la
primera
com
la
necessària
 facultat
per
revelar
la
relació
secreta
de
les
coses,
i
la
segona
com
la
simple
oferta
de
realitats
 substitutòries
i
deslligades
del
real.
 
 La
competència
neoliberal
cerca
també
un
objectiu
polític:
privar
la
pràctica
creativa
de
la
seva
 independència
de
criteris
i
eines,
presentant
la
desconnexió
entre
art
i
finançament
públic
com
 un
encert,
tot
venent‐lo
com
la
forma
més
idònia
per
una
justa
aplicació
de
les
lleis
de
mercat,
 que
"posa
tothom
al
seu
lloc".
Emplaçar
l’artista
només
en
el
mercat
assegura
la
 desresponsabilització
de
la
política
pública
en
el
sosteniment
de
les
exploracions
de
l’entorn
 social
i
afavoreix
la
degradació
de
l’art
en
un
context
com
el
català,
d'escàs
suport
privat
a
les
 arts.
 
 Per
últim,
l’artista
és
obligat
‐legislativament,
atenció!‐
a
adeqüar‐se
"a
la
fluidesa,
a
la
pèrdua
 d’identitat,
a
tornar‐se
indiscernible,
multimedia
i
interactiu,
a
triomfar
de
la
manera
més
 ràpida
i
radical,
a
descentrar‐se,
a
diluir‐se,
a
liquar‐se,
ja
que
només
així
serà
compatible
amb
 el
mercat"2.
El
pensament
conservador
fa
seus
alguns
dels
termes
de
l’estètica
i
de
la
sociologia
 contemporànies,
tot
distorsionant
greument
els
seus
significats,
perque
s’escaiguin
amb
un
 model
social
basat
en
l’obsolescència
programada
del
dret
que
els
ciutadans
tenen
de
pensar‐ se
i
en
la
negació
del
fet
cultural
com
quelcom
comú
a
totes
les
capes
socials
i
econòmiques.
 
 2 
Boris
Groys,
Bajo
sospecha.
Una
fenomenología
de
los
medios,
Pre‐Textos,
València,
2008,
p.
20‐21
 25 La
política
cultural
a
Catalunya
ha
passat
a
dependre
de
la
informació,
no
de
les
pràctiquws
que
 constitueixen
la
cultura.
La
informació
és
la
tecnologia
privilegiada
del
neoliberalisme,
ha
 assenyalat
David
Harvey.
Resulta
molt
més
útil
per
a
l'activitat
especulativa
i
per
a
la
maximació
 a
curt
termini
del
nombre
de
contractes
celebrats
al
mercat
institucional
que
per
a
la
millora
de
 la
producció.
Com
Harvey
també
assenyalà,
resulta
interessant
el
fet
de
que
les
àrees
de
 producció
que
més
creixen
amb
polítiques
neoliberals
són
les
indústries
culturals
(pel.lícules,
 disseny,
videos,
videojocs,
música,
publicitat
i
espectacles),
les
quals
utilitzen
la
tecnologia
de
la
 informació
com
a
base
per
a
la
innovació
i
la
comercialització
de
llurs
productes,
així
com
per
al
 sosteniment
de
la
marca
de
"modernització"
més
enllà
del
debat
sobre
allò
modern.
 L'expectació
que
susciten
aquests
sectors
desvia
l'atenció
sobre
l'absència
d'inversió
al
teixit
de
 base
de
la
producció
cultural,
que
sovint
és
l'autèntic
viver
de
l'exploració
de
les
realitats
socials
 i
on
es
constitueixen
moltes
de
les
eines
de
construcció
crítica
d'imaginaris.
 
 Art
i
indústria
cultural
(o
per
què
el
disseny
guanyà
la
partida
a
l’art)

 
 Tanmateix,
l’aplicació
de
l’adjectiu
"industrial"
als
fenòmens
de
la
creació
no
és
nova,
i
en
el
cas
 específic
de
Catalunya
té
unes
arrels
prou
significatives,
que,
en
rastrejar‐les,
ens
pot
il.luminar
 el
procés
de
vertebració
d’aquestes
nocions
en
el
pensament
conservador
i
liberal
català.
 
 Hal
Foster,
al
seu
llibre
Disseny
i
delicte
(2002),
traçà
les
analogies
entre
la
funció
del
disseny
a
 principis
tant
del
segle
XX
com
del
segle
XXI.
Per
Foster,
el
disseny
és
"còmplice
d’un
circuit
 gairebé
perfecte
de
producció
i
consum,
sense
marge
de
maniobra
per
gaire
més".
No
pot
 haver‐hi
una
radiografia
de
l’imaginari
de
la
societat
civil
i
noucentista
catalana
més
precisa
que
 aquesta.
Els
models
de
creativitat
majoritàriament
impulsats
per
la
burgesia
catalana
sempre
 han
girat
a
l’entorn
de
formes
utilitaristes
abocades
a
formar
part
de
l’engranatge
mercantil
i
 de
l’univers
de
la
productivitat
comercial.
L’art
contemporani,
en
aquest
marc,
no
ha
pogut
 encabir‐s’hi
amb
comoditat.

 
 26 El
disseny
anà
guanyant
la
partida
a
l’art.
La
universitat
ha
anat
desplaçant
les
arts
pel
disseny
 als
seus
plans
d’estudi.
A
Belles
Arts
o
a
les
escoles
d’art,
el
negoci
del
disseny
ha
creat
un
 imaginari
de
fertilitat
creativa
i
projecció
laboral
que
ha
acabat
arraconant
la
creació
artística,
 situant‐la
a
la
perifèria
de
l’univers
de
la
"producció".
Un
exemple
d’aquesta
situació
va
ser
la
 campanya
de
l’escola
de
disseny
Elisava,
la
qual
mostrava
la
il.lustració
d’un
estudiant
suant
 davant
de
la
pantalla
d’un
ordinador,
acompanyada
del
lema
"I’m
not
an
artist".
Una
manera
de
 dir
als
pares
que
els
seus
fills
sortiran
preparats
i
currants,
no
com
els
artistes.

 
 El
disseny
a
Barcelona
‐les
arts
aplicades
i
decoratives‐
està
profundament
ancorat
com
a
 referent
estètic
amb
un
valor
afegit
del
que
n’està
exempt
l’art:
la
seva
capacitat
de
crear
 immediatament
riquesa,
indústria,
aparador.
Sota
la
quimera
d’una
nova
ciutat,
base
per
la
 creació
d’una
ciutadania
comercial
catalana,
les
arts
aplicades
prometien
un
horitzó
de
marca
 de
classe
i
una
iconografia
urbana
al
servei
del
país.
El
Noucentisme
i
el
Modernisme
en
van
ser
 els
exemples
originals
més
genuins
i
la
Barcelona
del
92,
el
seu
colofó
posmodern.
El
disseny
 oferia
la
possibilitat
de
generar
industria,
de
racionalitzar
la
rauxa
creativa
d’una
societat
en
 formes
útils
que
parlessin
del
seny,

del
suposat
espèrit
economicista
del
país.
Mentre
la
ciutat
 de
principis
del
segle
XX
s’abocava
en
cos
i
ànima
a
la
consecució
d’una
bellesa
de
portes
endins
 (els
estoigs
burgesos
coberts
de
vellut,
com
taüts,
comentats
per
Walter
Benjamin)
i
també
de
 portes
enfora,
amb
unes
arts
urbanes
decoratives
que
pretenien
barroquitzar
la
ciutat,
tot
 fusionant
diferents
formats
i
mitjans,
el
paper
de
l’art
contemporani
quedava
ja
marcat
per
la
 seva
inhabilitat
per
vehicular
aquestes
mateixes
il.lusions.
L’art
d’avantguarda,
amb
les
seves
 pròpies
quimeres
de
rupturisme
social
i
transformació
social,
no
tenia
cabuda
en
la
idea
d’una
 bellesa
representativa
de
la
"civilitat"
catalana
capaç
d’expressar
l’ànsia
industrialista
i
 cohesionadora
del
renaixement
nacional.
Ànsia
que
es
manifestà,
per
damunt
de
tot,
en
el
 foment
de
les
arts
decoratives.
 
 Durant
els
anys
seixanta
i
setanta,
una
gran
part
del
teixit
creatiu
català
més
avançat
va
 desenvolupar‐se
en
àmbits
propis
del
disseny
o
molt
propers
a
aquest.
La
vinculació
al
disseny
‐ editorial,
industrial‐
de
rellevants
crítics
d’art
com
Alexandre
Cirici
i
Pellicer
o
Daniel
Giralt‐ 27 Miracle
van
marcar
una
profunda
relació
entre
els
artistes
contemporanis
i
els
imaginaris
 utilitaristes
de
la
burgesia.
El
fet
que
nombroses
pràctiques
avançades
de
l’avantguarda
 artística
d’aquells
anys
‐els
discursos
semiòtics,
l’art
conceptual,
l’accionisme‐
tinguessin
lloc
a
 les
escoles
de
disseny
Eina
i
Elisava,
a
l’escola
Massana,
al
COAC
(Col.legi
Oficial
d’Arquitectes
 de
Catalunya),
a
les
sales
del
FAD
(Foment
de
les
Arts
Decoratives)
o
a
la
sala
d’exposicions
 d’una
de
les
botigues
de
disseny
més
emblemàtiques
de
la
ciutat,
Vinçon,
és
simptomàtic
d’una
 constant
transfluència
entre
art
contemporani
i
indústria
del
disseny.

 
 Tanmateix,
aquesta
situació,
que
podria
semblar
molt
adient
per
crear
fluxes
de
coneixement
 entre
àmbits
creatius,
va
acabar
ofegant
les
possibilitat
de
l’art
contemporani
a
la
ciutat.
Als
 anys
vuitanta
i
noranta,
l’impuls
industrial
i
institucional
del
disseny
com
a
principal
icone
de
la
 nova
època
democràtica
es
revelà
paradigmàtic
en
aquest
sentit.
El
disseny
va
esdevenir
"l’eina
 que
va
permetre
visualitzar
el
canvi
de
la
Barcelona
de
la
transició"3.
Fins
i
tot,
al
voltant
de
 l’any
olímpic,
els
programes
d’art
contemporani
a
la
ciutat
van
definir‐se
gairebé
tots
en
la
 conversió
d’obres
d’art
en
tòtems
ornamentals
i
monumentalitzants
de
la
nova
marca
urbana.

 
 Arquitectura
i
disseny:
una
interpretació
de
la
marca
cultural
al
servei
dels
interessos
dels
que
 la
paguen,
perque
hi
ha
gent
que
la
compra.
Aquest
argument
rendibilista
i
vinculat
al
consum
 ha
estat
un
mecanisme
poderós
en
l’èxit
del
disseny
entre
l’anomenada
"societat
civil"
 catalana.
L’any
2013
s’obrirà
a
la
Plaça
de
les
Glòries
el
Museu
de
Disseny
(DHUB),
una
obra
de
 25.000
m2
que,
a
hores
d’ara
(2012),
ha
costat
100
milions
d’euros.
Els
sobrenoms
que
va
 prenent
l’edifici
són
divertits:
la
"grapadora"
del
funcionari
i
l’"enclusa"
on
el
disseny
forja
els
 calerons.

 
 Art
i
recerca
(o
el
segrest
del
R+D)
 
 Un
dels
conceptes
el
significat
del
qual
més
tensions
reuneix
en
el
marc
del
fals
debat
 inversió/subvenció
cultural
és
el
de
"recerca"
(R+D+i:
Recerca,
Desenvolupament
i
Innovació).
 3 
Viviana
Narotzky:
http://vimeo.com/6278875

 28 En
boca
dels
actuals
promotors
d'aquest
debat,
recerca
s'entén
com
aquella
qualitat
procedent
 de
la
ciència
i
la
tecnologia
que,
en
el
context
de
la
societat
de
la
informació,
és
capaç
de
 conduir
a
resultats
d'aplicació
objectiva
i
quantificable
que
donen
rèdits
en
el
camp
de
la
 competitivitat
industrial,
a
més
de
crear
pols
magnètics
que
atreguin
inversió,
feina
i
exportin
 marca.
Tot
fum,
ja
ho
sabem,
perque
quan
venen
una
mica
maldades,
l'únic
que
compta
al
 capdavall
són
el
hotels
a
primera
linia
de
platja
vora
Salou
i
el
seu
parc
d'atraccions.
 
 En
tot
cas,
la
recerca,
sota
aquest
paraigua
conceptual,
es
defineix
com
un
hub,
com
un
 connector
d'entorns,
disciplines
i
capitals:
universitat
i
empresa,
creativitat
i
tecnologia,
públic
i
 privat.
És,
per
tant,
del
tot
sorprenent
que
aquests
binomis
siguin
només
aplicats
a
l'àmbit
de
la
 indústria
del
coneixement,
incloent‐hi
ara
el
de
la
indústria
cultural,
de
la
que
queda
exclosa
 l'activitat
artística,
on
detecten
l'anacronisme
de
la
política
de
fons
perdut,
inútil
i
aliè
als
 processos
de
recerca.
I
és
sorprenent,
perque
durant
tants
anys
d'una
política
artística
 manifestament
tuteladora
i
administrada
amb
el
criteris
de
foment
de
la
ciutadania
fixats
als
 anys
vuitanta,
cap
govern
va
fer
mai
l'esforç
en
connectar
universitat
i
centres
d'art
(una
cosa
 tan
habitual
a
la
resta
d'Europa);
en
afavorir
lligams
entre
la
industria,
serveis
públics
i
la
 comunitat
artística;
en
proposar
eïnes
(fiscals,
per
exemple)
perque
els
propis
artistes
trobessin
 fòrmules
autogestionades
de
sosteniment,
com
passa
a
altres
segments
professionals.
Ara
ens
 diuen
que
el
sistema
artístic,
desposseït
d'aquestes
vinculacions,
té
els
dies
comptats.
Fariem
 bé
en
recordar
que
van
ser
les
institucions
públiques
qui
van
fer
possible
aquesta
situació
de
 marasme.
No
es
pot
acceptar
que
l'actual
relat
que
fa
de
la
pràctica
artística
un
anatema
de
la
 societat
de
la
informació
camufli
tan
barroerament
la
responsabilitat
de
tants
governs
en
 aquest
procés,
sempre
a
esquenes
de
la
majoria
dels
productors
reals
de
cultura.
 
 D'altrabanda,
emplaçar
l'art
a
les
antípodes
de
la
recerca
‐o
com
dirien
avui
alguns,
crear
un
 banc
d'actius
culturals
"tòxics"
(artístics)
per
salvar‐ne
els
bons
(industrials)‐
suposa
un
exercici
 de
prestidigitació
l'objectiu
del
qual
és
crear
un
narració
de
l'art
que
no
només
qüestiona
 l'exploració
crítica
i
conflictiva
independent
de
la
realitat
feta
per
molts
i
moltes
artistes,
sino
 que
busca
reescriure
la
pròpia
història
de
l'art
en
benefici
de
les
premisses
que
han
fixat
pel
 29 present.
Si
ja
a
principis
dels
anys
vuitanta,
la
classe
política
(i
també
sovint
artística)
va
còrrer
a
 substituir
el
terme
d'"avantguarda"
(tan
contaminat
ideològicament)
pel
del
"posmodernitat"
 (tan
díver),
ara
encara
hi
donen
un
pas
més,
i
desplacen
l'art
(el
llast
de
la
impotència)
cap
a
la
 indústria
cultural
(el
valor
de
la
potència).
Difondre
l'assumpció
que
la
recerca
artística
pateix
 d'un
síndrome
d'estancament
masturbatori
falseja
gravíssimament
el
paper
de
la
recerca
a
les
 arts
contemporànies.
Recerca
de
tota
mena:
sensorial,
política,
social,
estètica,
psicològica,
 urbana,
comunicacional,
antropòlogica,
tecnològica,
biològica…
poseu‐hi
el
nom.
Molts
 d'aquest
processos
de
recerca
s'insereixen
en
àmbits
de
la
vida
quotidiana,
tant
a
títol
físic
com
 simbòlic.
Moltes
d'aquestes
dinàmiques
comencen
essent
recerques
artístiques
que
més
tard
 creixen
en
fenòmens
extra‐artístics,
per
voluntat
conceptual
dels
projectes
o
perque
justament
 no
poden
sobreviure
en
el
terreny
estrictament
artístic.
Aquestes
recerques
neixen
ja
de
 connexions
interdisciplinars
i
amb
la
previsió
interioritzada
de
la
seva
multilateralitat.
Ara
bé,
 que
no
totes
elles
cerquin
de
convertir‐se
en
diners,
en
mercaderies
estrictament
museables,
 en
productes
que
engreixin
els
comptes
vinculats
a
l'IBEX35,
en
medalles
que
els
polítics
es
 puguin
penjar
al
pit,
no
vol
dir
en
absolut
que
no
representin
alguns
dels
graus
més
alts
de
 l'"excel.lència"
en
la
recerca.
O
és
que
la
recerca
només
deixa
de
ser
tòxica
en
la
mesura
que
 condueix
al
simple
mercat?
En
quin
marc
és
pensable
una
idea
de
"rendibilitat"
de
la
recerca?
 És
el
sector
artístic
qui
en
treu
profit,
o
és
el
conjunt
social?
És
a
dir,
la
creació
artística
que
 requereix
finançament,
¿ha
de
ser
comptabilitzada
en
relació
als
seus
fruits
dins
del
propi
 projecte
o
àmbit
sectorial,
fent
un
equivalent
amb
l’empresa?
I
quan
desborda
el
perímetre
 d’aquest
àmbit,
ha
de
ser
valorada
només
en
relació
a
les
externalitats
econòmiques
 generades?
 
 D'altrabanda,
també
cal
veure
la
"recerca"
com
a
clau
per
a
referir‐se
al
temps
i
al
treball
sovint
 no
visible
en
la
materialitat
del
resultat
final:
una
interpretació
de
visualitat
material
encara
 molt
sovint
determinada
per
valors
i
processos
tradicionals
de
les
"belles
arts"
que
encara
 s’espera
per
part
de
molts.
Quin
és
sinó
el
lloc
conservador
que
dona
a
la
idea
d’art
el
programa
 de
l'Arts
Santa
Mònica
per
distingir‐lo
de
cultura,
ciència
i
comunicació?
Aquí,
el
tema
de
la
 recerca
és,
per
damunt
de
tot,
un
problema
d'adscripció
institucional
i
administrativa
de
l'art.
 30 Atès
que
ells
ara
(es
i
els
hi)
demanen
la
"rendibilitat"
de
la
pròpia
gestió
com
a
polítics
 culturals,
donen
per
fet
que
també
cal
demanar‐ho
a
l'objecte
de
la
seva
activitat,
confonent,
 novament,
política
cultural
i
cultura.
Si
la
nova
voluntat
és
"vertebrar
la
innovació
en
les
arts"
‐ com
l'Arts
Santa
Mònica
va
manifestar
per
a
excusar
el
relleu
de
l'art
pel
de
la
recerca
en
la
seva
 programació,
i
com
igualment
subratllà
l'informe
del
CONCA
2010‐,
aleshores
deixin
de
 justificar‐se
en
una
pràctica
artística
decimonònica
(paradoxalment
noucentista)
que
molt
 sovint
no
té
res
a
veure
amb
nombroses
pràctiques
actuals,
capaces
d'explorar
el
conflicte
que
 ells
mateixos
representen.
 
 Si
es
desitja
interacció,
fluidesa,
intercanvi
i
complexitat
‐com
molts
demanen‐,
cal
reconèixer
 els
creadors
com
articuladors
de
sinapsi
social,
cultural
i
també
política;
cal
pensar‐los
a
llarg
 termini,
de
la
mateixa
manera
que
diuen
que
donen
milers
d’euros
a
recerques
fetes
per
petits
 nodes
d’investigadors
en
camps
de
recerca
científica:
no
s’espera
que
acabin
la
feina
d’un
dia
 per
l’altre
i
se'ls
reconeix
la
independència.
El
valor
de
l'artisticitat
d'un
fenòmen
no
rau
només
 (o
gens,
vés
a
saber)
en
el
producte,
sino
en
el
procés
que
l'articula,
en
la
recerca
específica
que
 fa
possible
explorar
com
operen
les
imatges
"artísticament".
És
un
procés
d'una
gran
 complexitat,
que
no
es
deixa
dominar
facilment.
Tanmateix,
l'univers
de
conceptes
artístics
 presents
a
la
resta
d'imaginaris
i
màquinaries
socials
és
fabulós.
Dir
que
aquest
procés
de
 recerca
és
"tòxic"
(institucionalment
parlant)
és
de
jutjat
de
guàrdia.
El
pitjor
és
que
 probablement
el
jurat
popular
que
dirimís
la
qüestió
acabaria
per
donar
la
raó
a
l'acusat
amb
 allò
de:
"si
no
ets
capaç
de
vendre
allò
que
fas,
és
millor
que
no
facis
res".
Així
estem.
 
 La
relació
MACBA‐la
Caixa
com
a
paradigma
dels
futurs
conflictes
 
 Són
temps
de
bruscos
moviments
en
el
joc
d’equilibris
entre
els
àmbits
públic
i
privat
de
la
 cultura,
i
de
retruc,
en
la
pròpia
idea
de
cultura.
La
reducció
de
la
despesa
cultural
per
part
de
 les
administracions
públiques,
segons
se’ns
repeteix
arreu,
és
inevitable
i
s’haurà
de
suplir
amb
 una
major
participació
del
sector
privat.
I
això
no
només
és
"inevitable",
també
és
bó
diuen,
 doncs
haurà
d’aportar
més
pluralitat
i
menys
dependència
de
la
cultura
a
la
política.
El
model,
 31 se’ns
insisteix,
s’ha
de
fonamentar
en
el
mecenatge
i
el
patrocini
en
lloc
de
la
subvenció.
La
 maquinària
discursiva
s’ha
posat
en
marxa
amb
totes
les
seves
eines
per
fixar
aquesta
idea.
 Només
en
ella
hi
trobarem
les
claus
per
potenciar
la
qualitat
–estimulant
la
competència–
i
 filtrar
de
manera
natural4
allò
que
mereix
visibilitat
d’allò
que
no
cal
que
arribi
a
ser,
 racionalitzant
la
despesa.

 
 Si
aquest
discurs
s’està
fent
present
en
tots
els
àmbits
de
la
cultura,
el
de
les
arts
visuals
sembla
 ser
el
banc
de
proves
on
aquest
procés
s’està
imposant
de
manera
més
ràpida
i
contundent.
 Només
a
tall
d’exemple,
podem
rastrejar
amb
facilitat
alguns
recents
moviments.
El
4
de
maig
 del
2012
es
fa
la
signatura
d’un
conveni
de
col∙laboració
entre
la
Fundació
Macba
i
la
Fundació
 del
Grup
AXA,
"amb
voluntat
de
ser
estable
i
a
llarg
termini",
que
de
moment
es
concreta
amb
 una
injecció
de
125.000€
que
permet
salvar
"in
extremis"
la
retrospectiva
dedicada
a
l'artista
 Rita
McBride
i
la
seva
inauguració
prevista
pel
18
de
maig.
A
la
presentació
del
conveni
van
 assistir
el
Conseller
de
Cultura
Ferran
Mascarell
i
Llucià
Homs,
en
representació
de
la
 Generalitat
i
l’Ajuntament.
Només
uns
mesos
abans,
Javier
de
Agustín,
el
mateix
conseller
 delegat
del
grup
d’assegurances
AXA
que
ara
signava
l’acord
amb
el
president
de
la
Fundació
 Macba
Leopoldo
Rodés,
declarava
obertament:
"La
crisi
i
les
retallades
que
s'estan
aplicant
al
 sector
públic
també
ens
ofereixen
oportunitats:
és
un
bon
moment
per
a
comercialitzar
plans
 de
pensions
o
assegurances
de
salut,
per
exemple".5
 
 El
2
de
maig
del
2012
es
produeix
l'anunci
de
l'acord
entre
la
Caixa
i
la
Fundació
Miró
de
 Barcelona,
pel
qual
sumen
esforços
i
acorden
organitzar
de
manera
conjunta
les
dues
properes
 edicions
del
Premi
Joan
Miró,
que
passa
a
estar
dotat
amb
300.000€.
El
conveni
va
ser
signat
al
 més
alt
nivell
per
Isidre
Fainé,
president
de
la
Caixa,
i
el
president
de
la
Fundació
Joan
Miró
 Jaume
Freixa.
Segons
la
nota
emesa
per
l'entitat
bancària
després
de
la
signatura,
l'acord
 s'inscriu
en
la
línia
d'actuació
impulsada
per
l'Obra
Social
de
la
Caixa
als
darrers
anys
per
tal
de

 "promoure
aliances
estratègiques
amb
grans
institucions
de
l'àmbit
cultural".
Abans
d'aquest
 4 
Sobre
l’imaginari
"natural"
en
el
pensament
liberal,
veure
http://www.octavicomeron.net/lo‐mas‐natural‐del‐ mundo.pdf
 5 
Rosa
Salvador,
"Axa
limita
el
seguro
de
vida
en
España
por
la
eurocrisis",
La
Vanguardia,
7
de
desembre
de
2011
 32 acord,
l'entitat
n'ha
suscrit
altres
amb
centres
com
el
Louvre
–concretat
en
l'exposició
al
 CaixaForum
de
Delacroix–,
o
el
Museu
del
Prado
per
l'exposició
de
Goya6.
Potser
té
sentit
posar
 aquí
en
paral∙lel
la
futura
dotació
del
Premi
(sí,
300.000€!)
concebut
per
a
artistes
 internacionals
ja
consagrats
i
l'escassa
atenció
que
la
Fundació
Miró
vé
posant
a
la
creació
local
 o
de
caràcter
més
experimental,
o
que
la
guanyadora
de
la
darrera
edició,
l'artista
d'origen
 libanès
Mona
Hatoum,
potser
amb
més
sensibilitat
en
aquest
aspecte
que
la
pròpia
Fundació,
 fes
donació
de
la
integritat
del
seu
premi
en
ajudes
perque
els
joves
artistes
estudiin
a
escoles
 d'art
britàniques.7
 
 Però
l'acord
de
col∙laboració
sens
dubte
més
important
i
significatiu
és
el
que
la
Fundació
la
 Caixa
va
concretar
el
juliol
del
2010
amb
la
Fundació
del
MACBA
(extés
posteriorment
al
 Consorci)
per
ajuntar
les
seves
col.leccions.
Aquest
acord,
signat
per
Isidre
Fainé
i
Leopoldo
 Rodés,
ha
estat
ben
present
als
mitjans
de
comunicació
arran
dels
moviments
del
MACBA
per
 ocupar
espais
del
CCCB
o
de
la
Plaça
dels
Àngels
–un
tema
encara
no
del
tot
tancat‐.
Segons
es
 declara
–al
menys
en
públic–
per
part
dels
presidents
de
les
fundacions
i
de
l'actual
director
del
 MACBA,
tothom
sembla
encantat
de
tenir
"una
de
les
coleccions
més
grans
d'Europa"
–el
 tamany
els
importa.
Menys
s'ha
parlat,
però,
del
concepte
artístic
divergent,
o
fins
i
tot
oposat,
 amb
el
que
han
estat
concebudes
les
dues
col.leccions,
un
aspecte
que
sí
ha
recalcat
Manuel
 Borja
Villel,
i
que
porta
a
una
important
pèrdua
de
caràcter
o
senyal
diferenciadora
de
cada
una
 d'elles.
Tampoc
sembla
que
els
preocupi
massa
l'"ocupació"
que
les
col∙leccions
faran
de
les
 sales
del
museu,
en
detriment
d'altres
tipus
de
projectes
més
vinculats
a
la
producció.
Així,
a
 més
de
la
ja
presentada
exposició
Volum,
la
col.lecció
ocuparà
de
nou
totes
les
seves
sales
des
 del
proper
octubre
a
febrer,
i
es
culminarà
amb
la
"gran"
presentació
de
la
col.lecció
prevista
 per
finals
de
2013,
simultàniament
al
CaixaFòrum
i
al
MACBA.
 
 Les
connexions
entre
tots
aquests
moviments
semblen
del
tot
menys
fosques.
Són
diàfanes.
 L'aposta
per
la
participació
del
sector
privat
en
el
control
de
les
estructures
públiques
de
la
 6 7 
Veure
El
País,
2
de
maig
de
2012
 
http://www.fundaciomiro‐bcn.org/premiedicions.php?idioma=4
 33 cultura
està
marcat
per
tota
una
bateria
de
campanyes
per
tal
d'impulsar
noves
lleis
de
 mecenatge
que
facin
possible
que
els
rics
desgravin
en
massa
els
seus
actius
culturals
gràcies
a
 la
seva
integració
als
programes
públics.
Els
actors
econòmics
que
es
troben
al
darrere
són
 perfectament
reconeixibles.
Per
exemple,
una
de
les
principals
fundacions
que
promouen
 aquestes
noves
legislacions
és
la
Fundación
Arte
y
Mecenazgo,
engegada
per
la
Caixa
i
presidida
 pel
propi
Leopoldo
Rodés
(acompanyat
per
les
Koplowitz,
casa
d'Alba,
etc.)
per
fer
lobby
a
favor
 de
les
desgravacions
per
mecenatge
(així
s'indica
directament
a
la
web
de
la
Fundació8).
Potser
 cal
mencionar
l'entrada
l'any
2009
de
Rodés
en
el
Consell
d'Administració
de
la
Caixa.
 
 El
problema
és
que
–i
això
no
és
del
tot
nou–
l'àmbit
públic
també
ve
operant
amb
els
mateixos
 paràmetres
d'utilitarisme
que
el
privat:
els
seus
arguments
més
repetits
per
donar
suport
a
la
 cultura
són
el
fet
de
ser
el
principal
"recurs"
d'una
nació
sense
estat,
i
l'"impacte"
econòmic
que
 es
genera
al
voltant
de
la
cultura,
els
seus
museus
i
els
seus
festivals.
Que
el
sector
privat,
ja
 sigui
a
través
de
fundacions
o
de
manera
individual,
persegueixi
beneficis
o
es
mogui
a
partir
 dels
seus
gustos
i
interessos
econòmics
és,
si
no
del
tot
desitjable,
sí
perfectament
legítim.
Que
 els
responsables
de
recursos
públics
donin
suport
a
interessos
privats
o
imaginaris
artístics
 desertitzadors,
sí
que
és,
en
canvi,
del
tot
denunciable.
I
és
que,
més
enllà
de
la
quantitat
dels
 recursos
públics
que
es
puguin
o
vulguin
esmerçar
en
cultura,
el
que
cal
és
definir
i
defensar
la
 idea
d'art
i
de
cultura
que
dóna
sentit
a
la
implicació
d'allò
públic
en
la
cultura.
I
això,
avui
en
 dia,
hauria
de
passar,
inevitablement,
per
obrir
l'estret
binomi
públic/privat
incloent‐hi
l'àmbit
 del
comú.

 
 Per
cert,
i
respecte
a
la
Caixa:
caldria
pensar
en
una
reclamació
inversa
a
la
lògica
que
l'entitat
 aplica
respecte
als
seus
actius
culturals?
Podriem
perfectament
reclamar
que
la
col.lecció
de
la
 Caixa
passi
a
ser
de
titularitat
pública,
ja
que
s'havia
fet
amb
uns
fons
d'obra
cultural
als
que
les
 caixes
estàven
obligades
per
llei
com
a
retorn
al
conjunt
social.
I
atès
que
ara,
com
a
bancs,
ja
 no
ho
estaran,
caldria
demanar‐los
des
de
la
societat
"el
que
és
nostre".
 
 8 
Veure
pdf
de
presentació
a
http://fundacionarteymecenazgo.org/presentacion/

 34 5‐
Hegemonia
del
populisme
cultural
 
 L'art
en
la
Institució
Cultura
 
 Desplacem
la
qüestió
cap
al
terreny
específicament
local.
Podem
parlar,
a
Barcelona,
d'alguna
 mena
de
notorietat,
d'alguna
hegemonia
del
fet
artístic
o
de
la
"Institució
Art"?
Més
aviat
 sembla
que
no.
O,
si
més
no,
no
en
relació
a
moltes
de
les
capitals
europees.
Si
hi
ha
alguna
 hegemonia
real
al
context
barceloní,
molt
institucionalitzada
per
cert,
és
la
d'una
cosa
difusa
 que
es
diu
Cultura.
Una
que,
en
part,
es
connecta
amb
pràctiques
artístiques
però
que
també
‐ de
manera
gairebé
estructural‐
es
nodreix
del
recel
i
fins
i
tot
de
l'animadversió
davant
del
que,
 a
falta
d'altres
termes
millors,
acostumem
a
dir
"sector
artístic".
Per
aquí
s'obre
un
terreny
 certament
relliscós.
 
 Tractem
de
matisar
començant
per
assenyalar
tres
factors
que
intervenen
de
forma
"natural"
 en
aquesta
qüestió.
En
primer
lloc,
si
hi
ha
un
model
de
centre
institucional
que
hagi
quallat
en
 el
teixit
ciutadà
no
sembla
ser
que
hagi
estat
el
MACBA,
el
qual
sempre
ha
tendit
a
ser
vist
com
 una
illa
(amb
platja
per
skaters),
ni
el
d'altres
centres
d'art
presents
o
passats,
sino
un
centre
de
 cultura,
el
CCCB.
I
si
això
és
així,
cal
reconèixer
que
en
bona
part
es
deu
als
encerts
d'aquest
 darrer,
tot
i
que
també
ha
impulsat
una
certa
"dissenyitis
expositiva
cultural"
que
s'ha
 encomanat
a
altres
centres
de
la
ciutat.
En
segon
lloc,
l'abast
de
les
institucions
locals
 artístiques
ha
donat
per
poca
cosa
més
que
per
nodrir
petits
vedats
locals,
sent
llur
poder
 d'influència
al
panorama
internacional,
per
a
la
projecció
d'artistes
i
propostes,
realment
escàs.
 I,
per
últim,
també
és
cert
que
d'entre
allò
més
interessant
que
ha
succeït
als
darrers
anys
en
el
 camp
artístic,
molt
procedeix
de
pràctiques
que
troben
certa
dificultat
a
ser
considerades
 estrictament
artístiques.
 
 Nogensmenys,
aquest
procés
no
s'ha
produit
només
en
allò
que
té
d'espontani
desplaçament
 d'interessos
per
part
d'artistes
i
productors
culturals.
Durant
el
llarg
procés
de
constitució
del
 Consell
de
les
Arts
i
de
la
Cultura
(CONCA)
que
finalment
va
prendre
cos
(mutilat)
el
2009,
Josep
 35 Ramoneda,
director
del
CCCB
fins
el
2012,
manifestà
a
un
article
del
2004
que
qüestionava
la
 necessitat
d'un
consell
de
les
arts
i
la
necessitat
de
que
la
cultura
fos
gestionada
pels
seus
 professionals,
acusant
els
artistes
de
"tirada
aristocràtica",
per
voler
fer‐se
sentir
en
les
 qüestions
que
els
afecten,
quan
"la
cultura
i
la
creativitat
són
a
tot
arreu",
tot
plegat
 transmetent
per
part
del
que
en
diriem
"Institució
Cultura"
una
forta
desconfiança
envers
l'art
 contemporani.
Aquesta
desconfiança
s'ha
acabat
encomanant
a
una
gran
part
de
la
societat,
 malgrat
en
són
molts
els
motius
i
que
també
cal
una
autocrítica
del
propi
sector.
 
 Tampoc
està
de
més
recordar
que
tot
l'assumpte
del
que
havia
de
ser
el
nou
centre
d'art
del
 Canòdrom
sorgeix
d'un
impetuós
gest
del
conseller
de
cultura
Tresserras,
qui
en
considerar
 irrellevant
un
centre
d'art
situat
a
Les
Rambles,
el
va
tranformar
en
un
centre
de
cultura.
En
 aquest
marc,
bé
sia
provocat
per
la
incomoditat
amb
una
noció
massa
estreta
de
l'art,
bé
sia
 per
la
brillantor
encisadora
de
les
economies
de
les
noves
indústries
del
coneixement
i
de
 l'entertainment
populista,
tal
vegada
calgui
demanar‐se
si
el
desplaçament
cap
a
aquesta
idea
 més
difusa
de
la
cultura
no
és
també
un
moviment
altament
hegemònic
i
sospitosament
ben
 acollit
per
la
governamentalitat
actual,
sobre
el
qual
potser
no
s'està
exercint
prou
atenció
 crítica.
 
 En
un
dels
nombrosos
moments
d'inspiració
de
la
seva
novel.la
inacabada,
Robert
Musil
 escrigué:
"Les
paraules
salten
com
micos
d'un
arbre
a
un
altre".
I
és
ben
cert.
Però,
de
vegades,
 oblidem
que
som
nosaltres
qui
les
empenyem
a
saltar,
o
deixem
que
ho
facin.
Debatre
com
 volem
utilitzar
la
noció
d'art,
i
en
un
plà
més
concret,
plantejar
per
exemple
què
hauria
de
 distingir
un
centre
d'art
d'un
centre
de
cultura,
no
hauria
de
suposar,
com
hom
podria
pensar,
 un
malbaratament
d'energies
encaminat
a
reforçar
l'habitual
circuit
tancat
de
l'art.
Més
aviat,
 podria
ser
just
el
contrari.
Potser
sigui
la
millor
manera
de
tractar
de
conceptualitzar
un
centre
 d'art
que
no
es
constitueixi
com
a
tal
per
la
seva
simple
transmissió
del
moviment
en
cadena
 generat
pel
circuit
de
fires,
bienals
i
altres
centres
d'art
(tal
i
com
ho
defensa
sense
embuts
el
 darrer
Informe
del
Consell
de
Cultura
de
Barcelona
sobre
l'art
contemporani,
en
declarar
el
 MACBA
el
pal
de
paller
i
l'objectiu
final
de
totes
les
produccions
artístiques
de
la
ciutat).
És
a
 36 dir,
caldria
pensar
aquest
centre
com
una
forma
d'evitar
que
sigui
definit
per
la
seva
pura
 adscripció
i
reducció
al
que
sol
anomenar‐se
"el
sistema"
de
la
Institució
Art.
 
 I
és
que
la
incorporació
de
pràctiques
culturals
diverses
en
les
activitats
d'un
museu
d'art
 contemporani
té
clara
la
seva
lògica:
en
tant
que
museu,
té
la
seva
col.lecció,
la
qual,
per
 definició,
és
"art",
i
és
més
que
raonable
contextualitzar‐la
amb
els
processos
culturals
que
es
 donen
al
seu
voltant.
Però
un
centre
d'art,
sense
col.lecció,
a
l'entorn
de
què
articula
la
seva
 apertura
cultural?
Per
un
simple
m'agrada
això
o
em
sembla
interessant
allò?
Diriem
–i
ho
fem
 a
mode
d'hipòtesi
oberta
a
la
discussió‐
que
tan
sols
es
pot
dur
a
terme
amb
seriositat
aquesta
 apertura
a
allò
cultural,
a
allò
"creatiu",
a
allò
fins
i
tot
"polític"
des
d'un
fort
posicionament
 sobre
la
noció
d'art
que
proposa.
 
 Probablement,
el
que
això
vindria
a
reclamar
és
un
debat
d'"estètica"
que,
si
més
no,
 acompanyi
altres
qüestions
més
instrumentals
o
de
funcionament:
reflexionar,
al
capdavall,
 sobre
la
funció
que
ocupen
les
pràctiques
artístiques
en
el
terreny
que
habitem
com
a
éssers
 polítics
i
productius.
Una
interpretació
que,
evidentment,
inclou
la
reflexió
i
presa
de
partit
 sobre
la
pròpia
noció
d'art,
sobre
la
seva
definició
i
usos,
així
com
sobre
els
seus
recursos
i
 espaís,
bé
siguin
aquests
físics
o
simbòlics.
 
 Creiem
que
precisament
per
la
precarietat
estructural
del
sector
artístic
–que
sempre
cal
 recordar‐,
aquesta
reflexió
podria
trobar‐se
amb
un
escenari
més
lleuger
i
fàcil
d'interrogar
i
 revisar,
justament
pel
fet
d'estar
menys
sotmés
a
les
poderoses
inèrcies
estructurals
i
 econòmiques
que
tal
vegada
marquen
altres
contextos
de
manera
més
determinant.
En
aquest
 sentit,
no
cal
apel.lar
tant
a
grans
teories
històriques
com
convidar
tots
els
implicats
en
el
 desenvolupament
de
l'escena
artística
a
posicionar‐s'hi,
ja
siguin
artistes,
crítics,
curadors
o
 qualsevol
dels
múltiples
agents
que
intervenen
a
l'espai
de
treball
artístic.
 
 Com
apuntàvem,
el
canvi
d'orientació
del
Centre
d'Art
Santa
Mònica
(CASM),
arran
del
cop
 d'estat
administratiu
dut
a
terme
l'any
2008
per
la
Conselleria
de
Cultura
dirigida
pel
Joan
 37 Tresserras
‐de
la
mà
de
Vicenç
Altaió‐
és
un
bon
exemple
del
procés
populista
que
està
guiant
 l'aculturació
administrativa
de
l'art
contemporani.
Aquesta
sala
era
allò
més
semblant
a
una
 "kunsthalle"
o
centre
d'art
amb
una
vocació
més
exploratòria
vers
el
teixit
que
està
neixent,
 certament
amb
els
seus
defectes,
sovint
motiu
de
crítiques
del
propi
sector
artístic.
La
seva
 dràstica
desaparició,
amb
l'excusa
de
la
manca
de
públic,
representà
la
por
de
les
institucions
 públiques
catalanes
de
perdre
el
control
de
la
política
cultural
en
aparèixer
el
CONCA.
I
també
 va
indicar
fins
a
quin
punt
l'art
contemporani
deixava
de
ser
un
actiu
polític,
donant
tot
el
pes
a
 l'exposició
populista
com
a
forma
de
generar
marca
cultural.
Precisament
arran
del
canvi
al
 CASM,
va
sortir
el
culebrot
del
Canòdrom.
El
Canòdrom
representà
novament
l'entusiasme
de
 la
burgesia
pels
edificis,
però
no
per
l'art
contemporani.
La
sol.lució
final
de
la
Fàbrica
Fabra
i
 Coats
correspón
al
mateix
imaginari.
De
la
mateixa
manera,
la
desaparició
de
la
Sala
Montcada
i
 de
la
Mediateca
de
la
Fundació
"la
Caixa",
cabdals
en
la
formació
de
professionals
de
l'art
i
 pioneres
en
la
constitució
d'un
marc
de
drets
del
treballador
artístic
i
oberta
a
les
produccions
 locals,
es
va
produir
per
la
victòria
de
l'ala
més
conservadora
de
l'entitat
bancària,
que,
abans
 que
tothom,
va
reconèixer
que
l'art
ja
no
li
garantia
l'estatus
específic
que
buscava,
a
no
ser
 que
estigués
perfectament
autoritzat
sota
el
sostre
del
museu.
Es
van
desvincular
del
teixit
local
 i
van
abocar
tots
els
seus
recursos
a
Caixaforum,
segell
distintiu
d'un
neoliberalisme
 paternalista
i
turistitzat.
La
Fundació
"la
Caixa"
no
ha
programat
des
de
fa
anys
cap
exposició
 mínimament
conflictiva
o
que
s'inserís
en
un
debat
actual,
quedant‐se
en
una
comfortable
 desfilada
d'obres
de
la
seva
col.lecció,
de
moviments
i
grans
figures
històriques
o
de
 civilitzacions
ja
desaparegudes.
 
 El
desmantellament
als
darrers
anys
de
les
iniciatives
d'escala
intermitja
o
independent
és
 aclaparador.
A
la
desaparició
de
les
sales
de
la
Fundació
"la
Caixa",
cal
sumar‐hi
el
CASM,
 Metrònom,
el
Canòdrom,
la
sala
Zero
d'Olot,
Espaís
de
Girona,
els
tallers
de
la
QUAM
de
 Montesquiu,
Centre
d'Art
del
Priorat,
i
tantes
petites
sales
de
col.lectius
independents
d'arreu
 del
territori.
Sense
oblidar
la
precarietat
en
que
fa
molt
de
temps
viuen
l'Espai
13
de
la
 Fundació
Miró
(falsejant
greument
el
llegat
de
Miró
quan
va
constituir‐la
com
a
Centre
 d'Estudis
d'Art
Contemporani,
tal
i
com
figura
a
la
façana
de
l'edifici),
la
Capella,
Can
Felipa,
la
 38 Sala
d'Art
Jove,
el
Bòlit
de
Girona,
el
Centre
d'Art
de
Tarragona,
l'ACVIC
de
Vic,
Can
Xalant
de
 Mataró,
la
Nau
Estruch
de
Sabadell,
l'Espai
Dos
de
Terrassa,
Roca
Umbert
de
Granollers,
l'ODA
 de
la
Diputació
de
Barcelona,
etc…
 Però
la
cosa
no
acaba
aquí,
doncs
si
aquests
espaís
petits
o
intermitjos,
amb
un
"adn"
marcat
 pel
seu
carácter
experimental,
han
desaparegut
o
han
vist
molt
limitada
la
seva
capacitat
 d'actuació,
altres
centres
amb
més
recursos
també
han
abandonat
obertament
la
vocació
 experimental
que
havien
tingut
inicialment.
És
significatiu
el
cas
de
la
Fundació
Miró,
com
 acabem
d'esmentar,
o
el
mateix
procés
que
sembla
estar
reproduint‐se
ara
a
la
Fundació
 Tàpies.


 També
hom
podrà
dir
que
si
bé
han
tancat
o
malviuen
molts
espaís
també
se
n'han
obert
 alguns
de
nous,
com
la
Fundació
Godia,
la
Fundació
Sunyol
i
Can
Framis
de
la
Fundació
Vila
 Casas
a
Barcelona,
o
el
Museu
Bassat
a
Mataró.
Però
aquests
processos
no
representen
res
més
 que
el
reemplaçament
d'espaís
independents
i
experimentals
per
espais
on
tan
sols
entra
un
art
 concebut
com
a
mercaderia,
desgravació,
entreteniment
i
autocomplaença
de
ric.
I
és
que
 faríem
bé
de
no
equivocar‐nos
pensant
que
els
canvis
que
s'estan
produint
en
tot
aquest
 escenari
són
una
conseqüència
més
del
refredament
general
de
l'economia
i
de
l'aflorament
 dels
imaginaris
del
capital
privat.
En
primer
lloc,
perque
és
un
procés
que
vé
d'abans,
ja
present
 a
l'anomenada
època
de
vaques
grasses
(que
no
van
ser
grasses
per
a
tothom).
I
més
important
 encara,
perque
no
es
tracta
tant
d'una
qüestió
de
la
quantitat
de
recursos
esmerçats,
sinó
de
la
 imposició
d'una
única
idea
d'art
que
vé
a
substituir
i
liquidar‐ne
tota
una
altra
basada
en
el
 conflicte
i
l'experimentació.
Es
tracta
doncs
d'un
gir
obertament
conservador,
portat
a
terme
 tant
per
les
administracions
públiques
com
per
les
institucions
privades
(suportades
sovint
per
 diners
públics),
que
planta
les
seves
arrels
ideològiques
en
els
imaginaris
que
venim
aquí
 rastrejant.
 
 
 
 39 Tot
al
museu
 
 L'actual
"ordenació"
del
sistema
públic
de
l'art
a
Catalunya,
vertebrat
al
voltant
del
"museu",
cal
 interpretar‐la
en
la
doble
acepció
de
posar
ordre
i
donar
ordres.
 
 Mantenir
com
a
eix
de
referència
els
imaginaris
creatius
obertament
reaccionaris
del
 noucentisme
porta
a
no
tenir
massa
dificultat
a
encaixar
el
valor
de
la
indústria
cultural
‐i
el
 disseny
com
a
paradigma
de
singularitat
i
novetat
cultural‐,
però,
en
canvi,
sí
a
un
notable
 conflicte
amb
l'art
contemporani.
Tot
i
així,
aquest
fet
no
implica
que
l'administració
deixi
de
 pensar
en
l'art,
també
l'actual,
com
un
element
destinat
a
ocupar
un
lloc
important
en
la
seva
 maquinària
de
producció
simbòlica.
El
que
sí
comporta,
però,
és
que,
per
l'administració,
l'art
 només
serà
acceptat
com
a
tal
si
ve
reclòs
en
l'àmbit
del
museu,
i
sempre
que
el
museu
 acompleixi
obedientment
les
ordres
i
funcions
discursives
que
l'administració
li
disposa.
El
 museu
s'ha
reconvertit
en
el
custodi
cortesà
de
la
pràctica
artística.


 
 Com
ja
hem
assenyalat,
el
model
d'estat
cultural
basat
en
la
promesa
que
les
infrastructures
 culturals
crearien
ciutadania
i
país,
va
provocar‐ne
la
seva
hiperinflació,
mitjançant
les
 constants
apel.lacions
a
la
cultura
com
l'ADN
de
la
nació
i
de
la
ciutat.
D'aquesta
forma,
les
 administracions
públiques
han
aconseguit
segrestar
el
debat
d'allò
cultural
a
la
gestió
dels
 recursos
públics
i
para‐públics.
Així,
el
debat
de
la
cultura
es
dirimeix
ja
en
l'economia
política,
 l'àmbit
privat
per
antonomàsia
de
l'estat.
La
situació
actual,
esperonada
per
les
polítiques
de
 retallades,
cal
entendre‐la
des
d'aquesta
òptica:
les
administracions
no
saben
què
fer
amb
els
 paquiderms
que
ha
creat
en
nom
d'allò
suprapúblic,
la
cultura,
i
ara
corren
a
aixoplugar‐se
als
 museus
com
a
última
linia
de
defensa.
 
 Tenen
museus
i
no
saben
què
fer‐ne.
Però,
alhora,
disposen
d'una
societat
que
són
incapaços
 de
percebre,
llevat
de
quan
un
part
d'aquesta,
plena
de
frustració,
exigeix
la
fí
de
l'art
per
 considerar‐lo
el
súmmum
de
la
injusticia
social
i
laboral
en
una
situació
de
precarietat.
Aquest
 és
el
debat:
pocs
recursos
per
a
grans
equipaments
que
mai
foren
pensats
en
clau
de
 40 sostenibilitat,
tant
social
com
econòmica,
i
les
ossades
dels
quals,
ja
desprovistes
de
legitimitat,
 s'emmirallen
doblement
en
la
indiferència
(o
simplement
rebuig
declarat)
de
la
població,
que
 veu
l'art
com
un
servei
més
del
catàleg
d'activitats
d'esbarjo
i
entreteniment,
i
per
tant,
 restringit
a
un
mer
consum
privat,
del
que
es
pot
prescindir
ràpidament.
 
 El
procés
de
museització
de
l'art
contemporani
a
Catalunya
impulsat
pels
actuals
governants
i
 els
seus
suports
"civils"
va
en
contra
d'un
dels
pilars
de
la
producció
artística
de
les
darreres
 dècades:
qüestionar
el
context
social,
institucional
i
econòmic
en
que
l'art
es
produeix,
tot
i
sent
 conscients
que
en
aquesta
reflexió
es
produeixen
no
poques
paradoxes
i
hipocresies.
No
pot
 haver
una
estratègia
més
aclaparadorament
censora
que
reduir
tot
el
cos
de
la
política
artística
 a
l'espai
museístic,
on
s'autoritza
la
marca
artística
al
preu
de
degradar‐ne
la
seva
força
social.
 
 El
simple
fet
de
que
tots
aquests
darrers
plans
ordenadors
hagin
estat
aplicats
sense
consultar
 els
actors
que
formen
el
teixit
artístic
(directors
de
centres
petits,
artistes,
curadors,
crítics)
 indica
fefaentment
que
no
hi
ha
cap
voluntat
de
transformar
els
museus
en
llocs
actius
 d'exploració
de
les
realitats
socioculturals
i
creatives
del
país,
sinó
que
només
cerquen
de
 potenciar
la
creació
d'una
cadena
de
transmissió
piramidal
orientada
a
un
legitimació
més
gran
 dels
grans
centres
i
destinada
a
disciplinar
la
creació
més
jove
en
tant
que
possibles
productors
 de
contingut
museístic.
El
fet
de
que
en
boca
de
molts
dels
gestor
oficials
aparegui
 constantment
la
paraula
"artista
emergent"
es
deu,
en
realitat,
a
que
ja
no
hi
ha
res
entre
el
 MACBA
i
qualsevol
sala
petita;
cap
espai
intermig
que
pogui
oferir
sol.lucions
de
complexitat
 sense
passar
per
la
instrumentalització
més
matussera.
Això
representa
un
evident
intent
 d'ensinistrament
administratiu
i
simbòlic
dels
artistes
que
comencen,
combinat
amb
un
 populisme
d'allò
més
groller,
perque
han
estat
les
administracions
les
que
s'han
encarregat
 d'enderrocar
les
poques
estructures
mitjanes
que
funcionaven.
A
més,
el
projecte
totalitzador
 que
aquests
plans
representen
suposa
la
supressió
dels
criteris
d'independència
i
autonomia
en
 la
creació
de
continguts
per
part
dels
centres,
els
quals
veuran
automàticament
llastats
llurs
 programes
a
la
ideologització
d'una
lògica
administrativa
centralitzada.
 
 41 L'administració
creà
la
"bombolla
cultural"
durant
trenta
anys,
en
el
sentit
de
pensar
que
 només
dins
d'aquesta
es
podia
generar
la
imatge
d'un
jardí
endreçat.
Van
fer
centres
que
 rarament
van
ser
pensats
per
les
pràctiques
culturals
que
es
produeixen
en
la
precarietat
o
que
 simplement
es
desenvolupen
a
la
perifèria
administrativa.
La
sol.lució
final
que
plantejen
ara
és
 la
medievalització
administrativa:
fer
del
vici
virtut,
viure
a
la
fortalesa,
tenir
castells
vassalls
al
 voltant
i
no
amoïnar‐se
gaire
pel
paísanatge.
Pel
contrari,
abandonen
radicalment
la
possibilitat
 de
reconduir
aquests
centres
en
indrets
oberts
a
la
vida
social,
a
l'exploració
de
les
idees,
a
la
 possibilitat
de
transformar
les
lògiques
mecanicistes
que
van
possibilitar
la
tràgica
situació
del
 model
institucional
que
plorem
avui.
 
 Mitjançant
aquests
programes,
el
poder
sol.licita
de
la
societat
un
acord:
es
permet
que
es
faci
 art,
però
al
preu
de
degradar‐ne
la
seva
conflictivitat
i
complexitat:
ha
de
ser
rendible
i
 museitzable.
Segons
la
terminologia
utilitzada
per
l'actual
neoliberalisme
català,
el
paper
dels
 museus
haurà
de
ser
el
de
la
creació
de
"relats"
de
la
realitat.
Per
exemple,
el
MACBA
haurà
de
 construir
el
relat
de
la
contemporaneïtat
‐el
que
marca
el
mercat
civil‐
i
el
MNAC,
el
relat
de
la
 identitat
catalana.
Si
el
museu
només
s'erigeix
en
el
factor
relator
de
la
mercaderia
i
de
la
 marca,
dificilment
hom
podrà
explorar
les
herències
culturals.
Si
s'admet
que
la
salut
cultural
 d'un
país
es
mesura
per
la
seva
capacitat
per
explorar
críticament,
àdhuc
qüestionar
si
cal,
el
 patrimoni
comú
que
fa
possible
el
present
obert
d'una
comunitat,
no
sembla
ser
el
museu,
tal
i
 com
l'han
definit,
el
lloc
adequat
per
a
exercir
aquest
dret.
Si
abandonem
l'experimentació
 constant
de
les
herències,
no
condicionada
per
biaixos
absolutistes
i
transmesa
en
qualsevol
 espai
possible,
i
s'estima
més
l'acotament
museal
regit
per
una
autoritat
moral,
estètica
i
 administrativa,
aleshores
donem
per
fet
la
fí
del
projecte
exploratori
de
la
cultura.
 
 La
museització
de
l'art
contemporani
exemplifica
bé
la
frontera
que
han
marcat
els
neoliberals
 catalans:
cultural
versus
social.
Fora
dels
cercles
del
museu,
ens
diuen,
no
hi
ha
res.
Al
museu,
 contemplem
la
cultura,
autoritzada
per
la
jardineria
administrativa.
Extramurs,
només
hi
resta
 el
món
lleig
de
la
vida
social,
improductiva
i
incapaç
de
fer‐se
valer
en
el
món
de
la
mercaderia,
 tant
comercial
com
administrativa.
El
vell
somni
noucentista
d'una
ciutat
de
la
cultura
nacional,
 42 que
ha
de
servir
per
posar
ordre
al
bosc
salvatge
de
l'extrarradi,
pren
nova
forma
en
la
il.lusió
 d'un
cop
d'estat
administratiu
que
el
faci
realitat.
 
 El
que
en
realitat
es
reclama
és
que
el
museu
posi
a
treballar
als
artistes,
que
els
orienti,
donat
 que
‐diuen‐
tot
sols,
no
s'en
surten:
"els
artistes
són
mediocres
i
cal
fer
alguna
cosa
amb
ells".
 L'art
i
la
cultura
han
de
posar‐se
a
treballar.
L'artista
ha
de
posar‐se
a
treballar.
Però,
quin
és
el
 treball
al
que
es
fa
referència?
No
ha
estat
sempre
la
tasca
de
l'art
i
de
l'artista
una
forma
de
 treball?
De
fet,
la
tendència
actual
no
és
tant
la
de
questionar
el
valor
social
de
l'art
‐valor
que
 més
aviat
vé
ignorat‐,
sinó
la
total
eliminació
de
qualsevol
forma
atípica
o
excepcional
de
treball
 ‐en
el
treball
de
l'artista,
o
en
qualsevol
altra
esfera
laboral‐.
La
museització
de
l'art
ha
de
veure
 directament
amb
la
voluntat
de
disciplinar
la
forma
de
treballar
dels
artistes
per
fer‐los
 entendre
que
la
productivitat
i
la
liquidificació
de
la
seva
funció
són
l'últim
recurs
que
els
queda
 si
volen
sobreviure.
 
 "La
cultura
de
fer
cultura":
Política
cultural
versus
cultura
 
 La
veritat
és
que
hem
creat
un
monstre.
L'hem
nodrit
durant
anys
amb
quimeres
i
somnis
 d'excel.lència,
de
qualitat,
de
marca,
de
país,
i
se'ns
ha
girat
en
contra.
Hem
engreixat
una
 política
cultural
que
ha
acabat
devorant
la
cultura.
Ara,
amb
les
noves
legislacions
impulsades
 des
d'alt,
es
constata
encara
més
aquest
fet
paorós:
l'administració
cultural
es
declara
 propietària
de
la
cultura,
assumint
plena
potestat
per
definir
allò
que
és
cultura
i
allò
que
no.
La
 creació
passa
a
ser
un
mecanisme
de
rendibilitat
administrativa
i
mercantil:
"empreses
culturals
 que
exerceixen
una
activitat
econòmica".
En
nom
del
dret
col.lectiu
a
la
cultura,
els
gestors
 culturals
l'han
patrimonialitzat
tot
situant‐la
en
un
imaginari
privatitzat
i
venut
mitjançant
un
 populisme
industrial.
Aquest
monstre
va
començar
a
nèixer
en
forma
d'una
ingent
i
voluminosa
 administració
cultural
que
s'arrogava
la
facultat
de
decidir
el
que
podia
ser
i
el
que
no.
La
 política
cultural
ja
no
es
definia
per
donar
suport
a
les
pràctiques
culturals,
sino
que
la
cultura
 era
el
producte
de
les
polítiques
culturals.
El
que
deiem
de
"la
cultura
de
fer
cultura".
Ara
la
 màquina
cultural
declara
que
la
cultura
és
indústria
cultural
o
no
és.
Declara
sense
empatx
que
 43 ja
no
necessita
la
cultura,
sino
tan
sols
els
productes
que
legitimen
i
justifiquen
la
seva
mera
 existència
administrativa
i
economicista.
Proclama
que
la
cultura
s'estableix
en
l'espectacle,
el
 qual,
per
la
seva
pròpia
naturalesa,
és
sempre
rendible,
obviant
olímpicament
que
la
 rendibilitat
de
les
pràctiques
culturals
es
troba
en
la
pluralitat
dels
imaginaris
socials
que
tots
 creem
cada
dia,
en
l'R+D
intel.lectual,
sensorial
i
col.lectiu
amb
el
que
ens
expressem
 quotidianament
i
ens
imaginem.
 
 El
monstre
se'ns
ha
rebel.lat,
amb
el
suport
conscient
o
inconscient
de
molta
gent,
perque
hem
 oblidat
que
la
cultura
actúa
també
en
contra
de
la
societat
que
l'acull,
que
la
cultura
és
també
 el
mecanisme
que
disposem
per
a
recordar
la
fragilitat
i
la
inestabilitat
dels
nostres
relats,
per
a
 proposar
preguntes
i
respostes
imaginatives,
facin
caixa
o
no.
Hem
esborrat
de
la
definició
de
 cultura
la
seva
capacitat
d'exposar
les
fal.làcies
que
han
creat
la
seva
pròpia
definició.
I
ho
hem
 fet
simplement
perque
constantem
acríticament
la
contradicció
que
representa
que
aquesta
 exposició
tingui
lloc
als
escenaris
creats
pels
mateixos
propietaris
dels
relats
que
es
volen
 deconstruir:
paguem
perque
ens
expliquin
que
no
hauriem
de
pagar:
consumim
productes
que
 semblen
destinats
a
fer‐nos
crítics
del
consumisme.
Davant
d'aquesta
paradoxa,
la
política
 cultural
se
sent
legitimada
per
gestionar
també
les
crítiques
i
oferir‐les
com
a
expressió
màxima
 d'integració.
D'aquesta
manera,
la
política
cultural
assoleix
la
màxima
noucentista
de
la
cultura:
 la
garantia
de
l'estabilitat,
o
sigui,
el
garantisme
de
la
quietud.

 
 El
segrest
administratiu
 
 Els
gestors
culturals,
sortits
dels
ThinkTanks
de
la
Diputació
o
d'empreses
de
serveis
municipals,
 i
promotors
d'una
esquerra
il.lustrada,
han
assumit
la
gerència
per
damunt
de
l'aposta
 intel.lectual,
abandonant
l'exploració
de
les
idees
i
concentrant‐se
en
homogeneïtzar
la
gestió.
 El
triomf
de
la
política
cultural
per
damunt
de
les
pràctiques
reals
ha
promogut
la
subjectivació
 dels
mecanismes
i
temps
administratius
per
part
dels
creadors.
L'art
ha
esdevingut
el
projecte
 que
pot
ser
presentat
a
una
subvenció,
assumint‐ne
els
procediments
institucionals.
L'art
 treballa
per
l'administració,
no
a
l'inrevés.
La
capacitat
de
resposta
i
oposició
de
l'art
queda
 44 doncs
molt
malmesa.
El
CONCA,
que
fou
el
resultat
d'una
continua
demanda
per
independitzar
 la
cultura
dels
interessos
partidistes
i
per
construir
una
xarxa
d'informació
i
comunicació
sobre
 les
necessitats
reals
al
territori,
i
que
ha
acabat
sent
una
"finestreta
única
de
subvencions",
 representa
el
mirall
més
diàfan
per
observar
fins
a
quin
punt
les
classes
dirigents
del
país
 disciplinen
els
creadors,
ara
claus
en
la
legitimació
populista
de
la
identitat
i
en
la
defensa
d'una
 estructura
cultural
sempre
a
disposició
de
la
marca
turística,
diplomàtica
o
política.
 
 El
món
de
l'art
sanciona
la
"representativitat"
de
les
seves
pròpies
pràctiques:
museus,
centres,
 professionals
i
mercats
estableixen
l'estructura
artística
i
fixen
els
paràmetres.
Aquesta
qüestió
 és
important,
perque
es
troba
al
bell
mig
del
problema:
qui
controla
l'estructura
artística
i
al
 servei
de
què
la
posà?
L'estructura
artística
ha
perdut
independència
perque,
gràcies
a
les
 infrastructures,
el
seu
valor
imaginal
ha
crescut
tant,
que
simplement
no
pot
pagar‐lo.
La
 Institució
Art
ja
no
opera
a
favor
d'uns
interessos
de
classe,
social
o
professional.
Ara
està
al
 servei
d'algú
més:
l'estat,
el
mercat.
 
 L'accés
als
control
dels
paràmetres
d'exercici
i
excel.lència
de
la
pràctica
artística
per
part
 d'administradors
no
"artístics"
comporta,
òbviament,
els
seus
efectes.
D'una
banda,
la
 progressiva
"gestió
empresarial
de
marca"
del
teixit
artístic
ha
dut
una
sanció
paral.lela
 respecte
a
com
els
agents
artístics
"són
o
no
capaços"
de
moure's
apropiadament
per
 l'estructura.
Un
bon
exemple
d'això
és
el
cas
dels
concursos
per
a
direccions
de
centres
 culturals.
I
no
ens
referim
només
al
penós
i
indissimulat
espectacle
de
convocar
aparents
 concursos
públics
mentre
els
diaris
ja
publiquen
el
nom
del
designat
un
mes
abans,
sino
de
 l'absoluta
grolleria
de
nomenar
persones
que
s'ufanen
de
saber
controlar
els
artistes
en
les
 seves
demandes,
assenyalant
la
necessitat
d'una
millor
gestió
davant
del
malbaratament
 "propi"
del
sector,
quan
tots
sabem
que
és
el
model
de
gestió
que
defensen
el
que
ha
produit
la
 lenta
destrucció
d'una
part
important
del
teixit
creatiu.

 
 De
l'altra
banda,
el
desconeixement
indiferent
de
les
plataformes
i
gestions
més
locals,
petites
i
 autònomes,
i
la
manca
de
tensió
que
alguns
d'aquests
col.lectius
i
espaís
també
han
mostrat,
ha
 45 suposat
una
major
acceptació
per
part
dels
artistes
i
gestors
del
restringit
i
corrosiu
marc
 institucional
a
l'hora
de
desplegar
les
recerques
i
de
buscar
les
fonts
de
finançament;
a
més
 d'afavorir
el
silenci
i
l'autocensura
de
gestors,
artistes
i
intel.lectuals,
incapaços
o
desinteressats
 en
qüestionar
els
mecanismes
i
condicions
que
regeixen
la
seva
pròpia
pràctica
professional.
 
 Els
paràmetres
d'eficiència
fixats
pels
nous
operaris
del
mercat
institucional
no
tracten,
en
 darrer
lloc,
de
sotmetre
els
creadors
a
l'efecte
mercaderia,
sino
de
sotmetre'ls
a
una
dinàmica
 competitiva,
precisament
gràcies
als
procediments
administratius
que,
des
de
fa
anys,
passen
 per
la
meta
de
la
internacionalització,
eufemisme
per
dir
espectacularització
i
mercantilització.
 No
s'aposta
pel
mercat
i
prou,
sino
per
amb
la
intenció
de
que
els
creadors
s'adonin
de
que
 només
són
mercat.
 
 Hiperinflació
versus
realitat:
Barcelona
i
el
circuit
d'art
contemporani
 
 Barcelona
no
és
una
ciutat
gran
i
ha
d'importar
bona
part
del
que
té.
Tot
i
així,
viu
amb
el
 permanent
desig
de
veure's
com
a
gran
capital
cultural.
Tot,
qualsevol
petit
festival,
fira
de
 video,
etc.,
sempre
és
catalogada
com
la
més
important
del
món.
A
la
majoria
d'àmbits
de
la
 cultura,
però,
això
és
un
miratge
evident,
a
no
ser
que
entenguem
com
un
èxit
cultural
que
el
 nostre
museu
més
visitat
sigui
el
del
Barça
o
que
la
Nit
dels
Museus
aplegui
un
munt
de
gent.
I
 és
que
competir
per
ser
capital
cultural
és
impossible
sense
atreure
creadors
de
fora
ni
cuidar
el
 teixit
local
de
base.
Cap
artista
que
decideix
desenvolupar
el
seu
treball
creatiu
a
Barcelona
ho
 fa
per
les
oportunitats
professionals
que
la
ciutat
ofereix
o
per
les
facilitats
que
rep
dels
 organismes
públics.
Més
aviat
la
percepció
en
aquest
sentit
és
de
viure
en
una
illa
petita
i
amb
 clars
signes
de
desertificació,
i
els
motius
de
l'elecció
sovint
estaran
molt
més
vinculats
a
certes
 dinàmiques
socials
que
no
són,
precisament,
gaire
ben
vistes
per
les
administracions.

 
 La
ciutat
s'ofereix
com
a
terreny
abonat
per
a
la
cultura,
però
el
cert
és
que
no
ho
és
més
que
 en
el
sentit
d'espectacle
de
la
cultura.
La
necessitat
que
les
administracions
assenyalen
 constantment
d'internacionalitzar
la
cultura
catalana
respón,
a
més
de
contrarrestar
la
sensació
 46 de
país
petit,
i
de
servir
de
tractor
del
turisme,
a
l'abandó
polític
envers
els
diversos
teixits
 locals.
Internacionalitzar
la
cultura,
amb
tot
el
que
de
positiu
pot
tenir
en
termes
d'intercanvis
 d'informació
i
experiències,
amaga
en
aquest
cas
la
voluntat
de
convertir
determinats
 productes
culturals
locals
en
logos
que
donin
una
determinada
imatge
de
la
ciutat
en
clau
 culturalista,
però
sense
respondre
a
tota
la
pluralitat
d'experiències
culturals.
 
 Les
administracions
celebren
els
noms
capitals
de
l'art
català:
Miró,
Dalí,
Picasso,
Tàpies…
quan
 molts
d'ells
van
haver
de
viure
fora,
atrets
per
focus
molt
més
potents
que
el
tènue
enllumenat
 que
donava
Barcelona.
Durant
les
darreres
dècades,
la
situació
no
ha
variat
gaire.
La
potència
 creativa
que
representà
a
Espanya
la
Barcelona
dels
anys
seixanta
i
setanta
es
va
diluir
a
poc
a
 poc
al
llarg
dels
anys
vuitanta
i
noranta,
traslladant‐se
a
Madrid
i
a
d'altres
capitals.
La
pujança
 del
galerisme
barceloní
dels
setanta
i
vuitanta
es
convertí
en
una
oberta
diàspora
cap
a
Madrid
 a
partir
de
la
segona
meitat
dels
anys
noranta,
un
cop
van
acabar
les
Olimpiades.
Una
bona
part
 dels
artistes
considerats
"potents"
viuen
o
despleguen
els
seus
treballs
a
l'estranger.
Les
raons
 són
diverses
i
complexes,
però
en
tot
cas
no
es
pot
amagar
l'escassetat
que
l'art
contemporani
 projecta
des
de
Barcelona.
 
 Alhora,
tampoc
podem
deixar
de
veure
que
mentre
hom
celebra
el
conflicte
i
el
trencament
 dels
estatus
quo
que
aquells
artistes
d'avantguarda
representaren
a
les
seves
respectives
 societats,
no
hi
ha
la
mateixa
voluntat
d'advertir
les
mateixes
raons
socials
i
culturals
que
 mostren
moltes
de
les
actuals
obres
d'art.
Hom
gaudeix
del
producte
final
del
conflicte,
 esdevingut
icone
cultural,
però
es
menyspreen
les
raons
que
el
van
configurar
originalment.
 
 Aquesta
contradicció
entre
relat
oficial
i
realitat
és
clau,
doncs
ens
situa
davant
un
tret
 característic
del
nostre
entorn,
donat
que
probablement
trobariem
pocs
contextos
polítics
que
 en
el
seu
discurs
posin
tant
en
primer
terme
la
cultura
(com
a
fonament
de
la
identitat
i
com
a
 recurs
i
motor
econòmic)
i
en
canvi
facin
tant
poc
per
donar‐li
suport
o
ni
tan
sols
valorar‐la.
I
 per
explicar
alguns
matisos
d'aquesta
situació,
ens
convé
confrontar‐la
amb
alguns
elements
de
 la
nostra
història
cultural
recent.
 47 
 Potser
el
substrat
que
durant
les
darreres
dècades
ha
sostingut
la
narrativa
del
funcionament
 socioeconòmic
de
l'art
i
de
les
grans
capitals
del
sistema
artístic
d'aquí
uns
anys
només
el
 trobarem
a
Dubai,
Xangai
o
Miami.
Cal
competir‐hi
doncs?
I
la
minsa
alternativa
que
les
nostres
 administracions
semblen
voler
deixar‐nos
per
revitalitzar
el
sentit
de
la
seva
funció
simbòlica,
la
 d'un
art
com
a
replegament
per
la
(re)construcció
d'un
imaginari
local
o
nacional,
n'és
 veritablement
l'única?
El
cert,
però,
és
que
vivim
uns
temps
d'intensa
convulsió
en
l'espai
social
 de
la
cultura,
i
que
en
les
aïgues
mogudes
cal
estar
vigilants
i
sumar
col.lectivament
anàlisi
 crítiques
que
ens
donin
eines,
tant
per
a
construir
les
nostres
alternatives,
com
per
a
respondre
 ràpidament
a
les
poderoses
dinàmiques
reaccionàries
que
tenim
al
davant.
 
 Art
i
mitjans
 
 Quina
és
la
raó
de
que
no
hagi
hagut
cap
programa
de
televisió
dedicat
a
l'art
contemporani
a
 les
darreres
dues
dècades?
L'interés
dels
mitjans
públics
cap
a
l'art
ha
estat
notablement
feble,
 a
no
ser
que
algún
artista
es
mori
o
es
produeixi
alguna
inauguració
especial.
Si,
com
les
 administracions
culturals
proclamen,
l'art
ha
de
venir
acompanyat
d'una
estructura
educativa
i
 pedagògica,
sembla
contradictòria
la
poca
atenció
que
dediquen
els
nostres
mitjans
als
 processos
artístics.
Les
causes
d'això
són
vàries.
Primer:
tenim
el
populisme
dels
mitjans
que
 considera
l'art
contemporani
un
aspecte
elitista
de
la
realitat
social,
i
s'estimen
més
difondre
 aspectes
de
la
cultura
tradicional,
com
ara
la
cuina
o
el
folclorisme,
o
de
l'espectacle
cultural,
 com
concerts
o
l'esport,
molt
sovint
vinculats
a
aspectes
identitaris.
Segon:
molts
artistes
i
 crítics
també
han
menyspreat
els
mitjans
per
la
seva
capacitat
d'alienar,
de
superficialitzar
llurs
 pràctiques,
fomentant
una
lectura
autista
i
romàntica
de
l'artista.
Tercer:
la
poca
presència
 d'intel.lectuals
vinculats
al
món
de
les
arts
als
mitjans
de
comunicació.
És
molt
més
forta
la
 presència
de
professionals
reconeguts
de
l'escriptura,
del
teatre
o
del
cinema
que
de
les
arts.
 Això
podria
explicar‐se
per
la
connexió
entre
els
mitjans
públics
i
les
administracions
que
 marquen
l'agenda
de
les
anomenades
indústries
culturals,
com
l'editorial,
la
del
disseny,
la
de
la
 moda,
la
del
còmic,
la
teatral
o
la
cinematogràfica.

 (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/degradaci-de-l-art/

06/06/2012 www.fichier-pdf.fr



Puyricard+-+Lignes+11-12-13-16-17-24+-+février+2013 (1).pdf   95%

puyricard-lignes-11-12-13-16-17-24-fevrier-2013-1 PUYRICARD Couteron – Célony Venelles – Eguilles HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 18 FÉVRIER 2013 E R I A R o H FICHE AIX-En-BUs PUYRICARD Couteron – Célony Venelles – Eguilles Luynes Le Mail Puyricard Centre Couteron Rotonde Le Tholonet Puyricard Centre Puyricard Centre Spéciale Zone Duranne Europôle d’Activités Puyricard Centre Venelles Micocouliers Gare routière El Sadate Cimetière Grand Saint-Jean Ligne 11 : luynes le mail AIRE FICHE HoR AIX-En-BUs puyricard centre HORAIRES du LUNDI au VENDREDI toute l’année LUYNES LE MAIL LUYNES LYCEE GARE ROUTIERE 06:20 07:02 07:30 08:05 08:40 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:40 16:10 16:31 17:15 17:40 18:11 18:42 19:18 19:40 06:22 07:04 07:34 08:09 08:44 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:44 16:14 16:35 17:19 17:44 18:15 18:46 19:21 19:43 06:32 07:14 07:46 08:21 08:56 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 15:56 16:26 16:47 17:31 17:56 18:27 18:58 19:32 19:54 ROTONDE BONAPARTE HOPITAL BELLEVUE ENTREMONT BELVEYRE 06:35 07:17 07:51 08:26 09:01 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:00 16:31 16:52 17:36 18:01 18:32 19:03 19:36 19:58 06:40 07:27 08:01 08:36 09:11 09:40 10:20 11:00 11:39 12:19 12:59 13:39 14:20 15:00 15:40 16:09 16:41 17:02 17:46 18:11 18:42 19:12 19:45 20:07 06:43 07:32 08:06 08:41 09:16 09:44 10:24 11:04 11:43 12:23 13:03 13:43 14:24 15:04 15:44 16:14 16:46 17:07 17:51 18:16 18:47 19:16 19:49 20:11 06:46 07:38 08:12 08:47 09:22 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:20 16:52 17:13 17:57 18:22 18:53 19:20 19:53 20:15 06:50 07:43 08:17 08:52 09:26 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:25 16:57 17:18 18:02 18:27 18:58 19:24 19:57 20:19 COLONEL BELLEC LES PALOMBES 06:51 07:45 08:19 08:54 09:27 09:53 10:33 11:13 11:54 12:34 13:14 13:54 14:33 15:13 15:53 16:27 16:59 17:20 18:04 18:29 19:00 19:25 19:58 20:20 06:53 07:48 08:22 08:57 09:30 09:56 10:36 11:16 11:57 12:37 13:17 13:57 14:36 15:16 15:56 16:30 17:02 17:23 18:07 18:32 19:03 19:28 20:01 20:23 PUYRICARD CENTRE 06:57 07:54 08:28 09:03 09:35 10:01 10:41 11:21 12:02 12:42 13:22 14:02 14:41 15:21 16:01 16:36 17:08 17:29 18:13 18:38 19:08 19:33 20:06 20:28 Les tarifs des titres magnétiques Pass Provence 1 voyage (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2013/02/22/puyricard-lignes-11-12-13-16-17-24-fevrier-2013-1/

22/02/2013 www.fichier-pdf.fr



Fromages grec.pdf   95%

fromages-grec JullienFromages grecs Agrafa Brebis Chèvre Grèce Pâte pressée, cuite Forme : ronde Dimensions : Poids : entre 2 et 3 kg Pâte : dure de couleur jaune percée par de petits trous Croûte : naturelle Saveur : doux et riche en arôme Odeur : Taux de M.G. : 35 % Fabrication : élaboré à partir de lait de brebis ou d’un mélange de lait de brebis et de lait de chèvre, le pourcentage de lait de chèvre (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/03/fromages-grec/

03/07/2017 www.fichier-pdf.fr



Euscorpius carpathicus fanzagoi Validity.pdf   95%

euscorpius-carpathicus-fanzagoi-validity alexandre.lerchLe bulletin d’Arthropoda n° 45 - 1er semestre 2011 On the taxonomic validity of Euscorpius carpathicus fanzagoi Simon, 1879 by Eric YTHIER SynTech Research, 613 Route du Bois de Loyse, 71570 La Chapelle de Guinchay, France, eythier@syntechresearch.com Abstract – 46 specimens of the genus Euscorpius Thorell, 1876 were collected in ten localities surrounding the type locality of Euscorpius carpathicus fanzagoi Simon, 1879. All of them were identified as (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/05/euscorpius-carpathicus-fanzagoi-validity/

05/03/2013 www.fichier-pdf.fr



Rune Hviid Master Thesis Final.pdf   95%

rune-hviid-master-thesis-final Hafnium Oxide Upgrades pH Sensing InAs Nanowire FET Devices Master thesis by Rune Hviid November 2010 - Nano-Science Center - University of Copenhagen 1 Contents 1 Abstract 4 2 Preface 2.1 World Supply of Semiconductor Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 Thesis Motivation 6 4 Atomic Layer Deposition of HfO2 and Experiment (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/25/rune-hviid-master-thesis-final/

25/04/2018 www.fichier-pdf.fr



prog du 25 Juin au 17 Juillet.pdf   94%

prog-du-25-juin-au-17-juillet EW/LN/CBCinéma LE PARNASSE 3, Avenue de la Gare - 40200 Mimizan Bourg Salle mono écran – Projection numérique 2D / 3D – Dolby digital Téléphone répondeur: 05 58 09 93 39 - / E-mail: leparnasse@mimizan.com Infos : www.mimizan.fr Classé Art & Essai Label Jeune Public Du 25 Juin au 17 Juillet . DATE DIMANCHE 26 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 01 DIMANCHE 03 MARDI 05 MERCREDI 06 JEUDI 07 VENDREDI 08 SAMEDI 09 DIMANCHE 10 FILMS FETE DU CINEMA DU 26 AU 29 JUIN – 4 Euros la séance FETE DU (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/25/prog-du-25-juin-au-17-juillet/

25/06/2016 www.fichier-pdf.fr



Dossier de presse Les quatre mondes d'Hugues Dufourt.pdf   94%

dossier-de-presse-les-quatre-mondes-d-hugues-dufourt DOSSIER DE PRESSE LES QUATRE MONDES D’HUGUES DUFOURT CONCERT MONOGRAPHIQUE EN PRÉSENCE DU COMPOSITEUR HUGUES DUFOURT JEUDI 26 JANVIER - 19H30 PETIT THÉÂTRE DU QUARTZ L’Ensemble Sillages en concer t au Quar tz, juin 2016 www.ensemblesillages.com communication@ensemblesillages.com / 02 98 47 94 14 LES QUATRE MONDES D’HUGUES DUFOURT JEUDI 26 JANVIER - 19H30 Petit Théâtre du Quartz Un concer t exceptionnel en présence du grand compositeur Hugues Dufour t, pionnier de la (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/17/dossier-de-presse-les-quatre-mondes-d-hugues-dufourt/

17/01/2017 www.fichier-pdf.fr



agenda des concerts 85 vendée TOTAL JANV 2016.pdf   94%

agenda-des-concerts-85-vendee-total-janv-2016 UtilisateurAGENDA CONCERTS DANCE FLOOR FESTIVALS DANSE APEROS CONCERTS SPECTACLES JAMS JEUNE PUBLIC TREMPLINS CABARETS REPAS CONCERTS CAFE CONCERTS LES BONNES ADRESSES MIX SALLES-BARS-RESTOS-CABANES Agenda des concerts 85 Vendée (ex : le Zycoscope) A Rechercher le post dans la page N Dates ajoutées…. Ou (M) mises à jour. AGENDA QUOI HEURE Jour JJ Mois Concert Fun Apéro Concert jam Concert Concert Mix Merc Jeudi Jeudi Vend Vend Vend Vend Sam 13 14 14 15 15 15 15 16 Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier 21 18 20 20 21 20 20 21 H H H H H H H H 00 00 00 30 00 30 30 00 Humour Concert Concert Concert Repas Concert Concert Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam 16 16 16 16 16 16 16 Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier 20 21 15 20 19 20 20 H H H H H H H 30 00 00 30 30 00 30 Diman Diman 17 17 Janvier Janvier 17 11 H H 00 30 Dance Apéro QUI A ET…….. N LA JAM DU COCOON THE BIG PARTY DISCO-FUNK-CHOUFFE N SOIREE JAGERBOMB Promo bière CHANSON PLUS BIFLUOREE Humour musical N BOUDDHAMAJAH + SCENE OUVERTE N GUS VENDETTA-JELLO BIAFINE-LAID CLOPORTE N HOLLIDAYS Electro pop fr duo BALKAN MIX PARTY Dj-déco-resto-anim-vidéo N A N N N ELODIE ROUX + GUILLAUME PIERRE (...)

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/12/agenda-des-concerts-85-vendee-total-janv-2016/

12/01/2016 www.fichier-pdf.fr


Page    1  2   3   4   5   6  ...  126